Giuseppe Verdi: differenze tra le versioni

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Annullata la modifica 79659773 di 188.153.111.15 (discussione)
Atarubot (discussione | contributi)
Pywikibot v.2
Riga 294: Riga 294:
Le opere di Verdi vengono spesso messe in scena in tutto il mondo. Secondo ''[http://operabase.com/index.cgi?lang=it Operabase]'', nella stagione 2013-2014 ''La traviata'' è stata l'opera più eseguita (659 spettacoli). Nella classifica delle prime 20 opere, vi sono ''Rigoletto'' (8º posto, 445 spettacoli), ''Aida'' (12º posto, 304 spettacoli), ''Nabucco'' (16º posto, 304 prestazioni) e ''Il trovatore'' (18º posto, 232 prestazioni).<ref name="Operabase website"/> Tutte le sue opere sono disponibili in diverse registrazioni e su [[DVD]].<ref>[http://www.carlomarinelli.it/lang:ita Opera Discography Encyclopedia] website, accessed 28 June 2015.</ref>
Le opere di Verdi vengono spesso messe in scena in tutto il mondo. Secondo ''[http://operabase.com/index.cgi?lang=it Operabase]'', nella stagione 2013-2014 ''La traviata'' è stata l'opera più eseguita (659 spettacoli). Nella classifica delle prime 20 opere, vi sono ''Rigoletto'' (8º posto, 445 spettacoli), ''Aida'' (12º posto, 304 spettacoli), ''Nabucco'' (16º posto, 304 prestazioni) e ''Il trovatore'' (18º posto, 232 prestazioni).<ref name="Operabase website"/> Tutte le sue opere sono disponibili in diverse registrazioni e su [[DVD]].<ref>[http://www.carlomarinelli.it/lang:ita Opera Discography Encyclopedia] website, accessed 28 June 2015.</ref>


Le moderne produzioni possono differire in modo sostanziale da come furono originariamente previste dal compositore. La versione di ''Rigoletto'' del 1982 di [[Jonathan Miller]]<ref>{{cita libro|url=http://www.britannica.com/biography/Jonathan-Wolfe-Miller|titolo=Jonathan Miller, British director|opera=Encyclopedia Britannica|curatore=The Editors of Encyclopædia Britannica|editore=Encyclopædia Britannica, Inc.|accesso=20 marzo 2016}}</ref> per la [[English National Opera]], ambientato nel mondo della [[Cosa nostra americana]], ha ricevuto commenti positivi.<ref>Vedi ad esempio: [http://www.nytimes.com/1989/02/23/arts/review-television-jonathan-miller-s-mafia-rigoletto.html "Jonathan Miller's Mafia 'Rigoletto'"], ''[[The New York Times|New York Times]]'', 23 February 1989, accessed 28 June 2015.</ref> Tuttavia, la messa in scena da parte della stessa compagnia nel 2002 per la regia di Calixto Bieito, di ''Un ballo in maschera'', con la presenza di elementi quali "rituali sessuali satanici, stupro omosessuale e un nano demoniaco", ha ottenuto una generale stroncatura.<ref>Matt Slater, [http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/1835609.stm "Revamped opera fails to shock"], BBC News website, 22 February 2002, accessed 28 June 2015.</ref>
Le moderne produzioni possono differire in modo sostanziale da come furono originariamente previste dal compositore. La versione di ''Rigoletto'' del 1982 di [[Jonathan Miller]]<ref>{{cita libro|url=http://www.britannica.com/biography/Jonathan-Wolfe-Miller|titolo=Jonathan Miller, British director|collana=Encyclopedia Britannica|curatore=The Editors of Encyclopædia Britannica|editore=Encyclopædia Britannica, Inc.|accesso=20 marzo 2016}}</ref> per la [[English National Opera]], ambientato nel mondo della [[Cosa nostra americana]], ha ricevuto commenti positivi.<ref>Vedi ad esempio: [http://www.nytimes.com/1989/02/23/arts/review-television-jonathan-miller-s-mafia-rigoletto.html "Jonathan Miller's Mafia 'Rigoletto'"], ''[[The New York Times|New York Times]]'', 23 February 1989, accessed 28 June 2015.</ref> Tuttavia, la messa in scena da parte della stessa compagnia nel 2002 per la regia di Calixto Bieito, di ''Un ballo in maschera'', con la presenza di elementi quali "rituali sessuali satanici, stupro omosessuale e un nano demoniaco", ha ottenuto una generale stroncatura.<ref>Matt Slater, [http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/1835609.stm "Revamped opera fails to shock"], BBC News website, 22 February 2002, accessed 28 June 2015.</ref>


Nel frattempo, la musica di Verdi può ancora evocare una serie di risonanze culturali e politiche. Estratti dal ''Requiem'' erano presenti alla cerimonia commemorativa di [[Diana Spencer|Diana, Principessa del Galles]].<ref name="Phillips-Matz p. 14"/> Il 12 marzo 2011 durante una performance del ''Nabucco'' al Teatro dell'Opera di Roma, per celebrare i [[Anniversario dell'Unità d'Italia|150 anni dell'Unità italiana]], il direttore d'orchestra [[Riccardo Muti]] in una pausa dopo il "Va, pensiero" si rivolse al pubblico (che comprendeva l'allora [[Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|primo ministro italiano]], [[Silvio Berlusconi]]) per lamentarsi dei tagli ai finanziamenti statali della cultura; il pubblico si unì in una ripetizione del coro.<ref>James Bone, [http://www.theaustralian.com.au/arts/against-silvio-berlusconis-idea-of-culture/story-e6frg8n6-1226026973948 "Against Silvio Berlusconi's idea of culture"], ''[[The Australian]]'', 24 March 2011, accessed 28 June 2015.</ref><ref>See [https://www.youtube.com/watch?v=G_gmtO6JnRs "Va, pensiero"], [[YouTube]], accessed 28 June 2015.</ref> Nel 2013, il bicentenario della nascita di Verdi è stato celebrato con numerosi eventi in tutto il mondo.
Nel frattempo, la musica di Verdi può ancora evocare una serie di risonanze culturali e politiche. Estratti dal ''Requiem'' erano presenti alla cerimonia commemorativa di [[Diana Spencer|Diana, Principessa del Galles]].<ref name="Phillips-Matz p. 14"/> Il 12 marzo 2011 durante una performance del ''Nabucco'' al Teatro dell'Opera di Roma, per celebrare i [[Anniversario dell'Unità d'Italia|150 anni dell'Unità italiana]], il direttore d'orchestra [[Riccardo Muti]] in una pausa dopo il "Va, pensiero" si rivolse al pubblico (che comprendeva l'allora [[Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|primo ministro italiano]], [[Silvio Berlusconi]]) per lamentarsi dei tagli ai finanziamenti statali della cultura; il pubblico si unì in una ripetizione del coro.<ref>James Bone, [http://www.theaustralian.com.au/arts/against-silvio-berlusconis-idea-of-culture/story-e6frg8n6-1226026973948 "Against Silvio Berlusconi's idea of culture"], ''[[The Australian]]'', 24 March 2011, accessed 28 June 2015.</ref><ref>See [https://www.youtube.com/watch?v=G_gmtO6JnRs "Va, pensiero"], [[YouTube]], accessed 28 June 2015.</ref> Nel 2013, il bicentenario della nascita di Verdi è stato celebrato con numerosi eventi in tutto il mondo.

Versione delle 07:23, 21 mar 2016

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Giuseppe Verdi (disambigua).
Giuseppe Verdi ritratto nel 1886 da Giovanni Boldini

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (Le Roncole, 10 ottobre 1813Milano, 27 gennaio 1901) è stato un compositore italiano, considerato uno dei massimi operisti della storia, autore di melodrammi che fanno parte del repertorio dei teatri di tutto il mondo.

Firma di Verdi

Verdi dominò la scena lirica dopo i grandi protagonisti del primo Ottocento, Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti e Vincenzo Bellini, proseguendo la tradizione del teatro musicale italiano ed elaborando un linguaggio compositivo caratteristico e personale. Sviluppò l'opera romantica in forme molto differenti da quelle del suo contemporaneo Richard Wagner.

Verdi simpatizzò con il movimento risorgimentale che perseguiva l'Unità d'Italia; per un breve periodo partecipò anche alla vita politica, assumendo una carica elettiva presso il proprio comune di residenza. Questi ideali si riflessero in parte nelle sue opere, come il Nabucco (1842), che contiene il celebre coro Va, pensiero, e altri cori simili delle opere successive, che manifestavano molti caratteri propri dello spirito del movimento di unificazione.

Da persona molto riservata com'era, Verdi tuttavia non cercò di ingraziarsi i movimenti popolari e, una volta raggiunto il successo, ridusse notevolmente il suo lavoro dedicandosi per un certo periodo all'attività di proprietario terriero nella sua regione natale. Sorprese il mondo musicale con il suo ritorno sulle scene grazie al successo dell'opera Aida (1871) e ai suoi tre capolavori finali: la Messa da Requiem (1874), l'Otello (1887) e Falstaff (1893).

L'influenza musicale di Verdi nei suoi successori è stata limitata. Le sue opere rimangono ancora oggi tra le più popolari, in particolare le tre famose del suo "periodo di mezzo": Rigoletto, Il trovatore e La traviata. Il bicentenario della sua nascita, nel 2013, è stato celebrato con numerosi eventi in molte parti del mondo.[1]

Biografia

Adolescenza e formazione

La casa natale a Roncole Verdi

Giuseppe Verdi nacque a Le Roncole (divenuta in seguito Roncole Verdi), frazione di Busseto, il 9 o 10 ottobre 1813 da Carlo Verdi (1784-1867), oste e rivenditore di generi alimentari, e Luigia Uttini, filatrice. Carlo proveniva da una famiglia di piccoli possidenti e commercianti piacentini (come la moglie) trasferitisi in località Roncole di Busseto. Dopo aver messo da parte un po' di denaro, Carlo aveva ereditato dai genitori, in particolare dal padre Giuseppe Antonio (1744-1798), la gestione di una modesta ma ben avviata osteria a Roncole; a questa attività alternava il lavoro nei campi. L'11 ottobre del 1813 nel registro dei battesimi della chiesa di San Michele Arcangelo è annotato il piccolo Giuseppe Francesco Fortunino, "nato ieri".[2] Quando, tre giorni dopo, Carlo raggiunse Busseto per dichiarare la nascita del figlio alle autorità locali, Giuseppe venne indicato nel registro comunale coi nomi di Joseph Fortunin François. L'atto fu, infatti, redatto in francese, perché nel 1808 Busseto e il suo territorio, in precedenza appartenenti al ducato di Parma, furono annessi all'Impero francese creato da Napoleone.[3]

Verdi ebbe una sorella più giovane, Giuseppa, morta a 17 anni nel 1833.[3] A partire dall'età di quattro anni, a Giuseppe furono impartite lezioni private di latino e italiano dal maestro del paese, Baistrocchi, che lo indirizzò verso lo studio della musica. A sei anni frequentò la scuola locale. Dopo aver imparato a suonare l'organo, mostrò crescente interesse per la musica tanto che i suoi genitori gli regalarono una spinetta.[4] Dopo la morte di Baistrocchi, Verdi, all'età di otto anni, diventò organista a pagamento.[5]

Antonio Barezzi, mecenate di Giuseppe Verdi

L'eccezionale talento compositivo di Verdi fu indubbiamente coltivato e accresciuto dallo studio, ma fu anche sostenuto dal padre, che intravedeva la possibilità di ottime prospettive di miglioramento della condizione sociale del figlio. Anche, l'organista della chiesa delle Roncole, Pietro Baistrocchi, prese il ragazzo a benvolere e lo avviò gratuitamente alla pratica dell'organo e del pianoforte. Più tardi, Antonio Barezzi, un negoziante amante della musica e direttore della locale società filarmonica, convinto che la fiducia nel giovane fosse ben riposta, divenne suo mecenate e protettore aiutandolo a proseguire gli studi intrapresi.[6]

Lo storico della musica Roger Parker sottolinea che entrambi i genitori di Verdi "appartenevano a famiglie di piccoli proprietari terrieri e commercianti, non certo i contadini analfabeti da cui Verdi poi amava presentarsi come discendente... Carlo Verdi promosse energicamente l'educazione di suo figlio... un aspetto che Giuseppe tendeva a nascondere nella vita adulta... emerge [pertanto] un'immagine di entusiasta precocità giovanile nutrita da un padre ambizioso e di una educazione formale, sofisticata ed elaborata".[7]

Nel 1823, quando Verdi aveva 10 anni, i genitori lo iscrissero al "ginnasio", una scuola superiore per ragazzi, gestita da don Pietro Seletti a Busseto. Verdi tornava poi regolarmente a Busseto anche di domenica a suonare l'organo, coprendo la distanza di diversi chilometri a piedi.[8] All'età di 11 anni, il futuro compositore ricevette istruzione in italiano, latino, scienze umane e retorica. L'anno seguente iniziò a frequentare le lezioni di Ferdinando Provesi, maestro di cappella nella collegiata di San Bartolomeo Apostolo e maestro dei locali filarmonici, che gli insegnò i principi della composizione musicale e della pratica strumentale. Verdi in seguito dichiarò: "Dai 13 ai 18 anni ho scritto un vasto assortimento di pezzi: marce per banda, alcune sinfonie che sono state utilizzate in chiesa, nei teatri e ai concerti, cinque o sei concerti e alcune variazioni per pianoforte, che io stesso ho suonato in molti concerti, serenate, cantate (arie, duetti, moltissimi terzetti) e vari pezzi di musica sacra, di cui ricordo solo lo Stabat Mater".[6] Queste notizie provengono dall'abbozzo di autobiografia che Verdi dettò all'editore Giulio Ricordi nel 1879 e che rimane la fonte principale per la sua vita e per la sua carriera.[9] Tuttavia questo scritto non è sempre affidabile quando tratta le questioni più controverse come quelle relative alla sua infanzia.[10][11]

Nel giugno 1827, Verdi si diplomò presso il Ginnasio e poté così dedicarsi esclusivamente alla musica, sotto la guida di Provesi. All'età di 13 anni, casualmente gli fu chiesto di sostituire un musicista in quello che divenne il suo primo evento pubblico nella sua città natale, riscuotendo un grande successo.[12]

Tra il 1829 e il 1830, Verdi si era affermato come membro della Filarmonica: "nessuno di noi avrebbe potuto rivaleggiare", riferì il segretario dell'organizzazione, Giuseppe Demaldè. Una cantata in otto movimenti, I deliri di Saul, sulla base di un dramma di Vittorio Alfieri, venne scritta da Verdi all'età di 15 anni ed eseguita a Bergamo.[13] Alla fine del 1829 Verdi completò i suoi studi con Provesi, il quale dichiarò che non aveva più nulla da insegnargli.[14] A quel tempo, Verdi dava lezioni di canto e di pianoforte alla figlia di Barezzi, Margherita, con cui dal 1831 fu coinvolto in una relazione.[7]

Verdi ambiva a Milano, la capitale culturale del nord Italia, dove chiese invano di frequentare il Conservatorio (che oggi porta il suo nome).[7] Grazie a Barezzi Verdi fu accolto come allievo privato da Vincenzo Lavigna, maestro concertatore alla Scala, che descrisse le composizioni di Verdi come "molto promettenti".[15] Lavigna incoraggiò Verdi a sottoscrivere un abbonamento alla Scala, dove ebbe l'occasione di ascoltare Maria Malibran in opere di Gioachino Rossini e Vincenzo Bellini.[16] Verdi iniziò, grazie a Lavigna, a frequentare il mondo della musica milanese, tra cui un coro amatoriale, la "Società Filarmonica", diretta da Pietro Massini[17] e di cui ben presto Verdi assunse il ruolo di direttore delle prove (per La Cenerentola di Rossini) e di continuista. Fu Massini che lo incoraggiò a scrivere la sua prima opera, originariamente intitolata Rocester, su libretto del giornalista Antonio Piazza.[7]

1834-1842: le prime opere

Margherita Barezzi, la prima moglie di Verdi

A metà del 1834 Verdi cercò di acquisire la posizione che fu di Provesi a Busseto, ma senza avere successo. Tuttavia, con l'aiuto di Barezzi, ottenne il posto secolare del maestro di musica. Insegnò, impartì lezioni e diresse la Filarmonica per diversi mesi prima di tornare, nei primi mesi del 1835, a Milano.[7] Nel luglio successivo ottenne la sua certificazione da Lavigna.[18] Alla fine del 1835 Verdi divenne direttore della scuola di Busseto con un contratto di tre anni. Nel maggio del 1836 sposò Margherita, ventiduenne figlia del suo benefattore, con la quale due anni più tardi andò a vivere a Milano in una modesta abitazione a Porta Ticinese. Margherita, il 26 marzo 1837, dette alla luce la loro prima figlia, Virginia Maria Luigia, a cui seguì Icilio Romano l'11 luglio 1838. Nel 1837, il giovane compositore chiese l'assistenza di Massini per mettere in scena una sua opera a Milano.[19]

Gli anni successivi furono segnati da gravi lutti familiari: morirono infatti i suoi figli: Virginia, il 12 agosto 1838, e Icilio, il 22 ottobre 1839[20].

Nel frattempo, nel 1839 riuscì finalmente, dopo quattro anni di lavoro, a far rappresentare la sua prima opera alla Scala: l'Oberto, Conte di San Bonifacio, su libretto originale di Antonio Piazza, largamente rivisto e riadattato da Temistocle Solera.[21] L'Oberto era un lavoro di stampo donizettiano, ma alcune sue peculiarità drammatiche piacquero al pubblico tanto che l'opera ebbe un discreto successo e fu rappresentata in quattordici repliche, a seguito delle quali Merelli offrì a Verdi un contratto per altri tre lavori.[22] L'impresario della Scala, Bartolomeo Merelli, nel novembre 1839 accettò di inserire in cartellone un suo lavoro, che raggiunse il rispettabile numero di 13 repliche.

Mentre Verdi stava lavorando alla sua seconda opera, Un giorno di regno, la moglie Margherita, il 18 giugno 1840, morì di encefalite all'età di 26 anni. Un giorno di regno, opera di genere comico, fu messa in scena a settembre ed ebbe un esito disastroso, tanto che fu rappresentata una sola volta.[22] L'insuccesso dell'opera fu dovuto, con ogni probabilità, anche al momento dolorosamente difficile durante il quale fu composta. A causa di quel fallimento e dei lutti subiti, Verdi in seguito dichiarò che in quel periodo aveva deciso di smettere di comporre.[23] La sua risoluzione dovette essere sincera, anche se poi disattesa; infatti, l'opera successiva, Nabucco, vide la luce dopo 18 mesi, un periodo relativamente lungo.

Temistocle Solera, librettista del Nabucco.

Fu ancora Merelli a convincerlo a non abbandonare la lirica, consegnandogli personalmente il testo del Nabucco, un soggetto biblico dal quale Temistocle Solera aveva tratto un libretto d'opera, inizialmente rifiutato dal compositore Otto Nicolai.[24] Verdi, ancora scosso dalla tragedia familiare, ripose il libretto senza neanche leggerlo; sennonché, una sera, per spostarlo, gli cadde per terra e si aprì, caso volle, proprio sulle pagine del Va, pensiero. Quando Verdi lesse il testo del famoso brano rimase scosso. Dopodiché andò a dormire, ma non riuscì a prendere sonno: si alzò e rilesse il testo più volte; alla fine lo musicò e, una volta musicato il Va, pensiero, decise di leggere e musicare tutto il libretto. In seguito Verdi ricordò: "Questo versetto oggi, domani quello, qui una nota, c'è una frase intera, e a poco a poco l'opera è stata scritta".[25]

Libretto del Nabucco, del 1842

L'opera andò in scena il 9 marzo 1842 al Teatro alla Scala e il successo fu questa volta trionfale. Fu replicata ben sessantaquattro volte solo nel suo primo anno di esecuzione.[23] Nei tre anni successivi fu rappresentata anche a Vienna, Lisbona, Barcellona, Berlino, Parigi e Amburgo; nel 1848 fu la volta di New York e nel 1850 di Buenos Aires.[26]

Con Nabucco iniziò la parabola ascendente di Verdi. Sotto il profilo musicale l'opera presenta ancora un impianto belcantistico, in linea con i gusti del pubblico italiano del tempo, ma teatralmente è un'opera riuscita, nonostante la debolezza e alcune ingenuità del libretto. Lo sviluppo dell'azione è rapido, incisivo, e tale caratteristica avrebbe contraddistinto anche la successiva, e più matura, produzione del compositore. Alcuni personaggi, come Nabucodonosor e Abigaille, sono fortemente caratterizzati sotto il profilo drammaturgico, così come il popolo ebraico, rappresentato nella condizione della cattività babilonese che si esprime in forma corale, unitaria, e che forse rappresenta il protagonista vero di questa prima, significativa, creazione verdiana. Uno dei cori dell'opera, il celebre Va, pensiero, con l'immedesimazione del popolo italiano nella figura del popolo ebraico prigioniero, finì col divenire una sorta di canto doloroso o inno contro l'occupante austriaco, diffondendosi rapidamente in Lombardia e nel resto d'Italia.

1842-1849: gli "anni di galera"

Bozzetto della Scena II Atto I, per la messa in scena del 1865 al Théâtre Lyrique

Nabucco segnò l'inizio di una folgorante carriera. Per quasi dieci anni Verdi scrisse mediamente un'opera all'anno, da I Lombardi alla prima crociata a La battaglia di Legnano, passando per I due Foscari, Giovanna d'Arco, Alzira, Attila, Il corsaro, I masnadieri, Ernani e Macbeth. Questi anni non furono privi di frustrazioni e sconfitte per il giovane compositore che si sentì spesso demoralizzato e tali opere giovanili, ad eccezione delle ultime due, pur presentando talvolta al loro interno pagine di acceso lirismo e una lucida visione dei meccanismi e delle dinamiche teatrali, non danno testimonianza di un'evoluzione del maestro verso forme musicali e drammaturgiche più personali e si adagiano su schemi già sperimentati in passato e legati alla tradizione melodica italiana precedente. Furono creazioni generalmente di successo rappresentate in molti teatri italiani ed europei, ma composte spesso su commissione, con ritmi di lavoro talvolta massacranti e non sempre sorrette da una genuina ispirazione. Nell'aprile 1845, a proposito de I due Foscari, scrisse: "Sono felice, non importa che riscontro arriverà, io sono completamente indifferente a tutto ciò. Non vedo l'ora che questi prossimi tre anni passino. Devo scrivere altre sei opere, poi addio a tutto".[27] Per tale ragione, Verdi definì questo periodo della propria vita "gli anni di galera".[28]

Il libretto de I Lombardi alla prima crociata

Grazie al successo iniziale del Nabucco, Verdi si stabilì a Milano, acquisendo numerose conoscenze influenti. Frequentò il "Salotto Maffei", il salotto letterario della contessa Clara Maffei, diventando il suo amico di una vita e corrispondente.[29] L'incredibile numero di repliche del Nabucco alla Scala nel 1842[30] spinse Merelli a commissionargli una nuova opera per la stagione 1843. I Lombardi alla prima crociata, basata su un libretto di Solera, debuttò nel febbraio 1843. Inevitabilmente nacquero diversi confronti con il Nabucco; ma uno scrittore contemporaneo osservò: "Se [Nabucco] ha creato la reputazione di questo giovane, I Lombardi l'hanno confermata".[31]

Verdi prestò molta attenzione all'aspetto finanziario dei suoi contratti, assicurandosi di essere adeguatamente remunerato al crescere della sua popolarità. Per I Lombardi ed Ernani (1844) era stato pagato 12.000 lire (ivi compresa la supervisione delle produzioni); Attila e Macbeth (1847), gli fruttarono 18.000 lire l'uno. I suoi contratti con gli editori Ricordi, stipulati nel 1847, erano molto dettagliati circa gli importi che avrebbe ricevuto per nuove opere, prime produzioni, arrangiamenti musicali e così via.[32] Iniziò, quindi, ad usare la sua crescente prosperità per investire i proventi nell'acquisto di terreni nei pressi del suo paese natale. Nel 1844 acquisì "Il Pulgaro", 23 ettari di terreno agricolo con casa colonica e annessi e regalò nel maggio del 1844 una casa ai suoi genitori. Nello stesso anno acquistò anche Palazzo Cavalli (ora noto come Palazzo Orlandi) su via Roma, la strada principale di Busseto.[33] Nel maggio 1848 Verdi firmò un contratto con cui acquistò la terra e le case a Sant'Agata di Busseto che un tempo erano appartenute alla sua famiglia.[34] Qui costruì la sua nuova casa, completata nel 1880, ora conosciuta come Villa Verdi, dove visse dal 1851 fino alla sua morte.[35]

Nel marzo 1843 Verdi visitò Vienna (dove Gaetano Donizetti era direttore musicale) per allestire una produzione del Nabucco. Il compositore più anziano, riconoscendo il talento di Verdi, osservò in una lettera scritta nel gennaio 1844: "Sono molto, molto felice di dare modo a persone di talento come Verdi ... Niente impedirà al buon Verdi di raggiungere presto una delle posizioni più onorevoli nella coorte dei compositori."[36] Verdi si recò a Parma, dove il Teatro Regio stava producendo Nabucco con Giuseppina Strepponi nel cast. Queste rappresentazioni eseguite nella sua regione natale furono un vero trionfo personale tanto più che suo padre, Carlo, partecipò alla "prima". Verdi rimase a Parma per alcune settimane dopo la data di partenza prevista. Il fatto alimentò le speculazioni che il ritardo fosse dovuto alla Strepponi (che, in seguito, dichiarò che la loro relazione era iniziata nel 1843).[37] La Strepponi fu infatti conosciuta anche per i suoi numerosi rapporti amorosi (e i molti figli illegittimi) e la sua storia passata fu un fattore imbarazzante all'inizio del loro rapporto, almeno fino a quando non formalizzarono l'accordo di matrimonio.[38]

Dopo il successo degli allestimenti di Nabucco a Venezia (con venticinque repliche nella stagione 1842/43), Verdi avviò trattative con l'impresario della Fenice per mettere in scena I Lombardi e per scrivere una nuova opera: l'Ernani. Tratto dall'omonimo dramma di Victor Hugo, Ernani fu concepito da Verdi fin dall'estate del 1843. Musicato nell'inverno successivo su libretto di Francesco Maria Piave, venne presentato al pubblico veneziano in marzo. La vicenda, ricca di colpi di scena e incentrata su un triplice amore, diede la possibilità a Verdi di approfondire la caratterizzazione di alcuni personaggi dal punto di vista drammaturgico e di iniziare ad affrancarsi dall'ingombrante influsso dei grandi compositori italiani dei primi decenni dell'Ottocento: Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti. L'opera fu premiata da un largo successo, ed in sei mesi fu replicata in altri venti teatri italiani, nonché a Vienna.[39]

Lo scrittore Andrew Porter osservò che per i successivi dieci anni, la vita di Verdi "si legge come un diario di viaggio - un calendario di visite - per portare nuove opere sul palcoscenico o per sovraintendere alle prime locali". La Scala non fu scelta per il debutto di nessuna di queste nuove opere, ad eccezione di Giovanna d'Arco. Verdi "non perdonò mai i milanesi per la ricezione di Un giorno di regno".[32]

Libretto di Giovanna d'Arco

Durante questo periodo, Verdi iniziò a lavorare in modo più coerente con i suoi librettisti. Ingaggiò nuovamente Piave per I due Foscari, eseguita a Roma nel novembre 1844, e Solera per Giovanna d'Arco, debuttata al Teatro alla Scala nel febbraio 1845, mentre nel mese di agosto dello stesso anno iniziò a lavorare con Salvadore Cammarano su Alzira per il Teatro di San Carlo di Napoli. Solera e Piave lavorarono insieme su Attila per La Fenice (marzo 1846).[40]

Ad aprile 1844 Verdi assunse Emanuele Muzio, otto anni più giovane di lui, come allievo e amanuense. Lo conosceva fin da circa il 1828 come uno dei protetti di Barezzi.[41] Muzio, che di fatto fu il solo allievo di Verdi, divenne una persona indispensabile per il compositore. Egli riferì a Barezzi che Verdi "ha una larghezza di spirito, di generosità, una saggezza".[42] Nel novembre 1846 Muzio scrisse a proposito del maestro: "Se tu potessi vedere noi, mi sembra più come un amico, piuttosto che essere il suo allievo. Siamo sempre insieme a cena, nei caffè, quando giochiamo a carte ... tutto sommato non va da nessuna parte senza di me al suo fianco, in casa abbiamo un grande tavolo e scriviamo insieme, quindi ho sempre il suo consiglio".[43] Muzio rimase sempre associato a Verdi: assistette alla preparazione delle partiture e delle trascrizioni e condusse molte delle sue opere nelle loro "prime" negli Stati Uniti e altrove fuori d'Italia. Era stato scelto da Verdi come uno degli esecutori testamentari, ma scomparve prima del suo maestro, nel 1890.[44]

Dopo un periodo di malattia, Verdi iniziò a lavorare su Macbeth nel settembre 1846. Egli dedicò l'opera a Barezzi: "Ho sempre inteso a dedicare un'opera a te, come sei stato un padre, un benefattore e un amico per me. È stato un dovere che avrei adempiuto prima se le circostanze imperiose non mi avessero impedito. Ora, io mando a voi Macbeth, che io apprezzo sopra tutte le mie altre opere, e quindi la ritengo degna di dedicarla a voi".[45] Nel 1997 Martin Chusid scrisse che Macbeth fu l'unica delle opere di Verdi del suo "primo periodo" a rimanere regolarmente nel repertorio internazionale,[46] anche se nel XXI secolo anche Nabucco è entrato in questa lista.[47] Macbeth, presentata al Teatro La Pergola di Firenze nel 1847, è con ogni probabilità il capolavoro giovanile di Verdi. Musicata su libretto di Francesco Maria Piave, si ispira alla tragedia omonima di William Shakespeare, che nel 1830 era stata tradotta in italiano da Giuseppe Nicolini. Negli ultimi decenni è stata sottoposta a un intenso processo di rivalorizzazione, anche se generalmente viene rappresentata nella sua veste definitiva del 1865, riveduta e ampliata dal compositore bussetano. L'opera, dalle potenti connotazioni drammatiche, si differenzia dalle precedenti per un maggiore approfondimento psicologico dei protagonisti della tragedia (Macbeth e Lady Macbeth), preannunciando, col suo debordante lirismo, la trilogia popolare di un Verdi entrato nella sua piena maturità espressiva.

La voce della Strepponi andò decadendo e i suoi impegni scemarono tra il 1845 e il 1846 e quindi tornò a vivere a Milano, pur mantenendosi in contatto con Verdi come sua "sostenitrice, promoter, consigliera non ufficiale e segretaria occasionale" fino a quando decise di trasferirsi a Parigi nel mese di ottobre 1846. Prima di lasciare Verdi gli diede una lettera in cui gli prometteva il suo amore.[48]

Verdi, nel maggio 1847, completò I masnadieri per Londra, tranne che per l'orchestrazione. Lasciò ciò fino a quando l'opera fu in prova, dato che voleva sentire la "[Jenny] Lind e modificare il suo ruolo per adattarlo a lei il più precisamente."[49] Verdi accettò di condurre la prima il 22 luglio 1847 al Teatro di Sua Maestà, nonché la seconda rappresentazione. La regina Vittoria e il principe Alberto parteciparono alla recita inaugurale e la maggior parte della critica fu generosa nei suoi commenti.[50]

Per i successivi due anni, ad eccezione di due visite in Italia durante periodi di agitazione politica, Verdi abitò a Parigi.[51] Ad una settimana dal suo ritorno nella capitale francese, nel luglio 1847, egli ricevette il suo primo incarico per l'Opéra di Parigi. Il compositore accettò di adattare I Lombardi ad un nuovo libretto; il risultato fu Jérusalem, che conteneva cambiamenti significativi alla musica e alla struttura del lavoro (tra cui una lunga scena di balletto) al fine di soddisfare le aspettative del pubblico parigino.[52] Verdi fu anche insignito dell'Ordine di Cavaliere della Legion d'Onore.[53] Per soddisfare i suoi contratti con l'editore Francesco Lucca, Verdi preparò Il corsaro. Budden commentò che a nessun'altra delle sue opere Verdi dedicò così poco interesse prima che essa fosse messa in scena.[54]

Il monumento a Giuseppe Verdi a Trieste

Sentendo la notizia delle Cinque giornate di Milano, gli scontri in strada avvenuti tra il 18 e il 22 marzo 1848 e che portarono momentaneamente gli austriaci fuori Milano, Verdi tornò nella città meneghina, arrivando il 5 aprile.[55] Egli scoprì che Piave era ormai il "Cittadino Piave" della recente proclamata Repubblica di San Marco. Così gli scrisse una lettera patriottica che concluse con "Bandire ogni idea comunale meschina! Noi tutti dobbiamo tendere una mano fraterna, e l'Italia diventerà nuovamente la prima nazione del mondo ... Sono ubriaco di gioia! Immagina che non ci sono più gli austriaci qui!"[56]

Verdi era stato ammonito dal poeta Giuseppe Giusti, secondo il quale il compositore si era allontanato dai soggetti patriottici, che lo supplicò di "fare il possibile per nutrire il [dolore del popolo italiano], per rafforzarlo e per indirizzarlo verso il suo obiettivo".[57] Salvatore Cammarano suggerì l'adattamento de La Bataille de Toulouse di Joseph Méry del 1828, che descrisse come una storia "che dovrebbe suscitare ogni uomo con un'anima italiana".[58] La prima fu fissata per la fine di gennaio 1849. Verdi andò a Roma prima della fine del 1848 dove vide che la città era sul punto di diventare una Repubblica (seppur di breve durata) e che aveva accolto La battaglia di Legnano con entusiasmo. Nello spirito del tempo si riscontrarono le ultime parole dell'eroe (il tenore), "Chi muore per la patria non può essere malvagio".[59]

Verdi aveva programmato di tornare in Italia nei primi mesi del 1849, ma gli fu impedito dal lavoro e dalla malattia così come, molto probabilmente, dal suo crescente attaccamento alla Strepponi. Verdi e la Strepponi lasciarono Parigi nel mese di luglio 1849 a causa del verificarsi di un focolaio di colera[60] e Verdi si recò direttamente a Busseto per continuare il lavoro sul completamento della sua opera successiva, Luisa Miller, per una produzione a Napoli che avrebbe avuto luogo nel corso dell'anno.[61]

Nel 1849 venne presentata al pubblico napoletano Luisa Miller, opera meno affascinante di Macbeth, ma importante per l'evoluzione dello stile musicale e della drammaturgia verdiana. L'orchestrazione si fa più raffinata che in passato, il recitativo più incisivo e il compositore scava nella psiche della protagonista come mai aveva forse fatto prima di allora. Anche nella creazione successiva, Stiffelio, rappresentata per la prima volta a Trieste nel 1850, Verdi portò avanti quel lavoro di caratterizzazione psicologica del personaggio centrale, iniziato con Macbeth e proseguito in Luisa Miller. L'opera presentava però alcune debolezze strutturali, dovute in parte ai drastici tagli operati dalla censura austriaca, che non le permisero di imporsi al grande pubblico italiano ed europeo. Ancor oggi Stiffelio è rappresentato raramente.

La "trilogia popolare"

Lo stesso argomento in dettaglio: Trilogia popolare.
Spartito vocale del Rigoletto

Un anno più tardi, a seguito di negoziati con La Fenice, il compositore mise a punto un libretto con Piave e scrisse la musica per Rigoletto (sulla base di un lavoro di Victor Hugo) da rappresentare nel marzo dell'anno seguente. Questa è stata la prima di una serie di tre opere (seguita da Il trovatore e La traviata) che consolidarono la sua fama di maestro dell'opera.[62] Il fallimento di Stiffelio spinse Verdi a rielaborarlo, anche se la nuova versione, chiamata Aroldo (1857), ancora non riuscì a soddisfare il pubblico.[63] Rigoletto, con il suo tentato regicidio e le sue sordide caratteristiche, rischiava di subire la stessa sorte con la censura. Per evitare ciò, Verdi sostituì il personaggio del Duca con quello del Re e l'opera riscosse un ampio successo in tutta Italia e in Europa. Consapevole del fatto che l'aria del Duca La donna è mobile, estremamente orecchiabile, sarebbe diventata un successo popolare, Verdi escluse l'orchestra dalle prove ed il tenore provò separatamente.[64] Tratto da una pièce di Victor Hugo, Le roi s'amuse, Rigoletto è un'opera profondamente innovativa sotto il profilo drammaturgico e musicale. Per la prima volta al centro della vicenda di un'opera drammatica troviamo un buffone di corte, cioè un personaggio che, utilizzando una terminologia moderna, potremmo definire un "emarginato sociale". La dimensione emotiva dei protagonisti è colta da Verdi magistralmente attraverso una partitura messa al servizio del dramma e di straordinaria bellezza melodica. Azione e musica sembrano rincorrersi e sostenersi mutuamente in una vicenda che ha un ritmo di sviluppo rapido, senza cedimenti né parti superflue.

Rigoletto fu seguito da altri due capolavori assoluti, Il trovatore e La traviata, che formano con esso la cosiddetta "trilogia popolare", o (più impropriamente) "romantica", del compositore bussetano.

Il successo si ripeté, infatti, con Il trovatore, frutto di un accordo con la società Opera di Roma per presentare un'opera per il gennaio 1853.[65] Grazie alle ingenti somme guadagnate, ora Verdi non necessitava più di commissioni per vivere e quindi poteva permettersi di sviluppare opere per conto proprio senza dover dipendere da richieste di terzi.[66] Il trovatore fu infatti la prima opera, a parte Oberto, che scrisse senza una specifica commissione.[67] L'opera, dall'impianto più tradizionale ma altrettanto affascinante, è oltretutto un dramma di grande originalità perché si struttura su una vicenda povera di avvenimenti e dove i protagonisti o sono proiettati verso un futuro gravido di incognite, o immersi nei ricordi di un passato lontano che ne condiziona l'azione e che li sospinge verso un destino di morte ineluttabile. Con quest'opera Verdi scrisse alcune fra le sue pagine più alte, ricche di patetismo e suggestioni tardo-romantiche che sarebbero nuovamente emerse pochi mesi più tardi. Più o meno nello stesso tempo, infatti, iniziò a prendere in considerazione la creazione di un'opera tratta dal Re Lear di Shakespeare.

Libretto di La traviata

Nell'inverno del 1851-1852, Verdi si recò a Parigi con la Strepponi, dove concluse un accordo con l'Opéra per scrivere quella che diventerà Les vêpres siciliennes (I vespri siciliani). A febbraio 1852, la coppia partecipò ad una performance de La signora delle camelie di Alexandre Dumas; Verdi iniziò così a comporre la musica di La traviata.[68]

La traviata (Venezia, 1853) ruota attorno alla storia di una cortigiana travolta dall'amore per un giovane di buona famiglia. Più che su alcuni accadimenti esteriori, la vicenda viene vissuta all'interno della coscienza della protagonista la cui natura umana è scandagliata da Verdi in tutte le sue minime sfumature. Le scelte stilistiche del grande compositore risultano sempre adeguate alla complessa drammaturgia dell'opera e si traducono in un raffinamento orchestrale e in una complessità armonica la cui modernità non venne all'epoca pienamente recepita. Oggigiorno alcuni critici considerano La Traviata una vera e propria pietra miliare nella creazione del dramma borghese degli ultimi decenni dell'Ottocento e ne evidenziano l'influenza su Puccini e gli autori veristi suoi contemporanei[69].

Durante questo periodo, alcune questioni famigliari preoccuparono Verdi. In particolar modo come i cittadini di Busseto stavano trattando Giuseppina Strepponi, con la quale conviveva senza averla sposata.[70] Inoltre, Verdi era preoccupato per l'amministrazione dei suoi beni e in particolar modo della nuova acquisizione a Sant'Agata.[71] Un crescente distacco tra il compositore e i suoi genitori potrebbe essere attribuibile alla relazione con la Strepponi.[72] Nel gennaio del 1851 i rapporti tra Verdi ed suoi genitori erano ormai così tesi, che nel mese di aprile essi lasciarono Sant'Agata. Verdi trovò loro tuttavia una nuova residenza e li aiutò finanziariamente a stabilirsi nella nuova dimora. Non può trattarsi di una coincidenza che tutte le sei opere scritte nel periodo 1849-1853 (La battaglia, Luisa Miller, Stiffelio, Rigoletto, Il trovatore e La traviata) abbiano come personaggio fondamentale delle eroine che, secondo la critica di Joseph Kerman, sono "donne che arrivano al dolore a causa della trasgressione sessuale, reale o percepita". Kerman, come lo psicologo Gerald Mendelssohn, vede in questa scelta di soggetti l'influenza della passione inquieta di Verdi per la Strepponi.[73] Verdi e la Strepponi si trasferirono a Sant'Agata il 1º maggio 1851.[74]

1853-1860: Sant'Agata

Con la "trilogia popolare", Verdi si era imposto come il più celebre musicista del suo tempo. Eugène Scribe, all'epoca librettista dell'Opéra di Parigi, propose al compositore un testo in francese per un'opera da rappresentare nella Ville Lumière. Non senza esitazioni, Verdi accettò. Ne uscì un'opera, Les vêpres siciliennes (1855), di notevole impatto musicale ma poco convincente sotto il profilo drammaturgico. L'opera, inquadrabile nel genere del grand opéra, con spettacolari messe in scena, coreografie e movimenti di massa, poco si addiceva al genio verdiano, approdato con La traviata a un tipo di drammaturgia più intimista, psicologica. Maggior successo avrebbe avuto, pochi mesi più tardi, la versione italiana dell'opera, I vespri siciliani (Parma, 1855), con la quale si sono cimentati nel secondo dopoguerra alcuni fra i maggiori direttori d'orchestra e interpreti della grande lirica internazionale (celebre la rappresentazione scaligera di Victor de Sabata-Callas del 1951).

La villa di Verdi a Sant'Agata

In quegli anni riaffiorò prepotente in lui, ormai compositore affermato, ricco e noto al pubblico internazionale, il fascino della campagna.[75] Pertanto, nel maggio 1848 Verdi acquistò dai signori Merli la tenuta di Sant'Agata, una frazione di Villanova sull'Arda (provincia di Piacenza), dove diventò anche consigliere comunale.[76] La fattoria finì con l'assorbire gran parte del tempo del Maestro, almeno tutto quello che la musica gli lasciava libero e così, via via, col passare degli anni, l'amore per la campagna diventò, per lui, quasi una mania.[77] In una lettera indirizzata alla contessa Maffei scrisse: «Non sto facendo nulla. Non leggo. Non scrivo. Cammino nei campi dalla mattina alla sera, cercando di recuperare..., finora senza successo, dai problemi di stomaco che mi ha causato I vespri siciliani. Maledette opere.»[78] Le lettere[79] indirizzate al fattore sono una riprova di quanto il "cigno di Busseto" fosse esperto in fatto di pioppicoltura, di allevamento di cavalli, di irrigazione dei campi, di enologia. Quanto poi fosse competente e si tenesse al corrente delle ultime novità si può dedurre da una lettera, datata marzo 1888 ed indirizzata ai fratelli Ingegnoli che gli avevano mandato in omaggio sei cachi di cui avevano appena iniziato, in Italia, la coltivazione; Verdi se ne mostrò subito entusiasta, auspicandone la diffusione su tutto il territorio nazionale. Il 31 agosto 1857 Verdi ottenne dalla Repubblica di San Marino il titolo di patrizio sanmarinese.[80]

Frontespizio della partitura vocale di Un ballo in maschera

All'inizio del gennaio 1858, insieme alla Strepponi, Verdi si recò a Napoli per lavorare con Antonio Somma sul libretto, tratto a sua volta dal libretto di Eugène Scribe per Daniel Auber, dell'opera Gustave III, ou Le Bal masqué, che nel corso di un anno sarebbe diventato Un ballo in maschera. A questo punto, Verdi iniziò a nominare la Strepponi come "mia moglie" e lei firmava le sue lettere come "Giuseppina Verdi".[81] Verdi si infuriò contro i severi requisiti della censura napoletana affermando: «Sto affogando in un mare di guai. È quasi certo che i censori proibiranno il nostro libretto».[82] Non avendo nessuna speranza di vedere il suo Gustavo III messo in scena come scritto, egli ruppe il suo contratto. Ciò provocò alcune controversie, ma quando le questioni giuridiche furono risolte, Verdi fu libero di presentarlo al Teatro dell'Opera di Roma. Qui i censori chiesero ulteriori modifiche e, a questo punto, prese il titolo di Un ballo in maschera.[83] Nonostante le vicissitudini, fu un'opera di successo nella quale Verdi mescolò, con sapiente dosaggio, elementi provenienti dal teatro tragico e da quello leggero. Creazione musicalmente e drammaturgicamente raffinata, dallo stile elegante e delicato, in Un ballo in maschera affiora un'umanità vagamente inquieta, non esente da ambiguità, che trova nella relazione fra i due protagonisti i suoi momenti liricamente più elevati.

La seconda metà degli anni cinquanta dell'Ottocento rappresentò per il compositore anni di travaglio: Verdi poteva finalmente comporre senza fretta, ma l'intero mondo musicale stava lentamente cambiando. Sui palcoscenici italiani, il Simon Boccanegra, presentato al pubblico veneziano nel 1857, non piacque. Il dramma, prettamente politico, non aveva quei risvolti sentimentali che tanto appassionavano gli spettatori del tempo e dovette attendere quasi cinque lustri e una rielaborazione radicale (cui collaborò anche Arrigo Boito) per imporsi definitivamente nel repertorio lirico italiano ed internazionale (1881).[84]

Giuseppina Strepponi, la seconda moglie di Verdi

Tornando a Sant'Agata nel marzo 1859, Verdi e Strepponi trovarono la vicina città di Piacenza occupata da circa 6.000 soldati austriaci che l'avevano eletta ad avamposto per contrastare le idee di unificazione dell'Italia. Nella successiva seconda guerra di indipendenza italiana, gli austriaci abbandonarono la regione e la Lombardia, pur mantenendo il controllo della regione di Venezia, secondo i termini dell'armistizio firmato a Villafranca. Verdi rimase disgustato dalla mancata annessione del Veneto.[85]

Il 29 agosto 1859, Verdi e Strepponi si sposarono presso il villaggio di Collonges-sous-Salève, allora parte del Piemonte. La cerimonia fu celebrata in assoluta segretezza e i testimoni furono il cocchiere che li aveva portati lì e il campanaro della chiesa.[86] Tornati a Sant'Agata, Verdi iniziò a ristrutturare la residenza, lavori che continuarono per diversi anni. Venne realizzata una stanza quadrata che divenne la sua stanza da lavoro, la sua camera da letto e il suo ufficio.[87]

1860-1887: da La forza del destino a Otello

Verdi in Russia
Caricatura dell'amico Delfico (1860)

Nel dicembre 1860 Verdi ricevette un'offerta da parte del Teatro Imperiale di San Pietroburgo di un compenso di 60.000 franchi oltre a tutte le spese per la realizzazione di un'opera. Per adempiere a questa commissione, Verdi pensò di adattare Don Alvaro o La fuerza del sino dello scrittore spagnolo Ángel de Saavedra. Tale idea si concretizzò nell'opera La forza del destino, un interessante connubio di elementi comici e tragici (con decisa prevalenza di questi ultimi), con Piave che si occupò della stesura del libretto. L'opera possiede un indubbio vigore musicale anche se appare in alcuni punti meno compatta, meno unitaria della precedente sotto il profilo teatrale. Verdi giunse a San Pietroburgo nel dicembre 1861 per la prima, ma alcuni problemi con la compagnia di canto ne provocarono il rinvio.[88]

Il 24 febbraio 1862 Verdi fece ritorno dalla Russia a Parigi, dove incontrò due giovani scrittori italiani: Arrigo Boito e Franco Faccio. Verdi era stato invitato a scrivere un brano musicale per la Grande esposizione di Londra del 1862,[89] e il compositore scelse Boito per la scrittura del testo che divenne l'Inno delle Nazioni. Nel mese di settembre dello stesso anno, finalmente si riuscì a mettere in scena a San Pietroburgo la prima de La forza del destino. A testimonianza della fortunata esperienza in terra russa, Verdi fu insignito dell'Ordine di San Stanislao.[90]

Una ripresa di Macbeth a Parigi nel 1865 non ricevette un pieno successo, ma fece ottenere a Verdi una commissione per una nuova opera: Don Carlos, basata sul dramma omonimo di Friedrich Schiller. L'opera ricevette giudizi contrastanti. Mentre il critico Théophile Gautier elogiò il lavoro, il compositore Georges Bizet rimase deluso dal cambiamento di stile di Verdi, sostenendo che «Verdi non è più l'italiano. Sta seguendo Wagner».[91] Don Carlos, tuttavia, è oggi considerato uno dei grandi capolavori verdiani. In quest'opera il compositore, pur facendo proprie alcune impostazioni del grand opéra (fra cui l'articolazione in cinque atti, l'inserimento di un balletto fra il terzo e quarto atto e la creazione di alcune scene particolarmente spettacolari), riesce a scavare in profondità nella psicologia dei protagonisti, offrendoci una poderosa raffigurazione del dramma umano e politico che sconvolse la Spagna nella seconda metà del XVI secolo e che ruota attorno alla logica spietata della ragion di stato.

Nel corso del decennio tra il 1860 e il 1870, Verdi prestò grande attenzione alla sua tenuta vicino a Busseto, acquisendo ulteriore terreno e migliorandone gli impianti, affrontando raccolti variabili e crisi economiche.[92] Nel 1867, sia suo padre Carlo, con il quale aveva restaurato buoni rapporti, sia il suo mecenate Antonio Barezzi morirono. Verdi e Giuseppina decisero di adottare la pronipote di Carlo, Maria Filomena Verdi, di sette anni, come figlia propria.[93]

La massima maturazione umana ed artistica del compositore di Busseto culminò con Aida, andata in scena a Il Cairo la vigilia di Natale del 1871. L'opera fu il risultato finale dei contatti tra Verdi e il kedivè d'Egitto, che nel 1869 aveva invano tentato di ottenere dal maestro un inno per l'inaugurazione del Canale di Suez.[94] Il libretto di Aida, scritto in francese da Camille du Locle sulla base di uno scenario immaginato dall'egittologo Auguste Mariette, fu trasformato in versi italiani da Antonio Ghislanzoni.[95] A Verdi fu offerta l'enorme somma di 150.000 franchi per l'opera, tuttavia egli confessò di non aver mai ammirato la civiltà dell'Antico Egitto.[96] Aida costituisce un ulteriore, grande passo in avanti verso la modernità. Il quasi completo abbandono dei pezzi a forma chiusa e l'uso ancor più accentuato che in passato di temi e motivi musicali ricorrenti potrebbero accostare tale opera al dramma wagneriano. In realtà Verdi aveva seguito un percorso del tutto autonomo in Aida, opera fondamentalmente intimista e poggiata su una vocalità dalle caratteristiche prettamente italiane. Ricordiamo a questo proposito che la prima opera wagneriana ad essere rappresentata in Italia fu il Lohengrin a Bologna, e ciò avvenne dopo la prima esecuzione dell'Aida. Verdi era tuttavia già al corrente di alcune innovazioni musicali del grande compositore tedesco, verso il quale inizialmente non nutriva molta stima.[97].

Verdi trascorse gran parte dei due anni seguenti a sovrintendere alle produzioni italiane di Aida a Milano, Parma e Napoli.[98] Durante le prove per la produzione di Napoli scrisse il suo Quartetto d'archi, l'unica musica da camera da lui scritta di cui si abbia prova.[99]

Foto di Giuseppe Verdi, con firma autografa, donata a Francesco Paolo Frontini

Nel 1869, a Verdi fu chiesto di comporre una sezione per una messa da requiem in memoria di Gioachino Rossini. Egli completò il lavoro che, tuttavia, abbandonò per cinque anni, fino a quando venne ripreso per il Requiem in onore di Alessandro Manzoni.[100] La prima esecuzione si tenne il 22 maggio 1874 nella chiesa di San Marco di Milano in occasione dell'anniversario della morte del celebre scrittore.[100] Il soprano lirico-drammatico Teresa Stolz (1834-1902), che aveva cantato nelle produzioni a La Scala, dal 1865 in poi fu la solista nelle prime e in molte delle successive esecuzioni del Requiem; nel febbraio 1872 cantò Aida in anteprima europea a Milano e instaurò un rapporto personale con Verdi (la cui esatta natura è stata oggetto di congetture, mai ben dimostrate), suscitando l'inquietudine iniziale di Giuseppina Verdi. Tuttavia, le due donne si riconciliarono e la Stolz rimase in buoni rapporti fino alla morte di Verdi.[101]

Nel 1875 Verdi condusse il suo Requiem a Parigi, Londra e Vienna e nel 1876 a Colonia.[102] Nonostante i più ritenessero che quella fosse la sua ultima opera,[103] segretamente Verdi iniziò a lavorare su Otello, che Boito gli propose privatamente nel 1879. La composizione fu ritardata per via di una revisione del Simon Boccanegra e del Don Carlos. Conteso da numerosi teatri, infine, l'Otello debuttò trionfalmente alla Scala nel febbraio del 1887.[104]

1887-1901: Falstaff e gli ultimi anni

Verdi con Arrigo Boito

Dopo il successo di Otello Verdi commentò: «Dopo aver inesorabilmente massacrato tanti eroi ed eroine, ho finalmente il diritto a ridere un po'.» Confidando questa ambizione a Boito, il librettista iniziò segretamente a lavorare su un libretto basato su Le allegre comari di Windsor con materiale aggiuntivo tratto dall'Enrico IV, parte I e parte II.[105] In Boito Verdi poté trovare un collaboratore prezioso, che seppe essere all'altezza delle sue concezioni drammaturgiche, un intellettuale di notevole spessore culturale, duttile nella versificazione e a sua volta musicista, ovvero capace di pensare la poesia in funzione della musica. Verdi ricevette la bozza probabilmente ai primi di luglio 1889 ma, nonostante avesse dimostrato un certo apprezzamento, nutriva dei dubbi: la sua età, la sua salute e la sua capacità di completare il progetto. Tuttavia, seppur in segreto, si mise al lavoro per realizzare Falstaff.[106][107]

La prima rappresentazione di Falstaff ebbe luogo al Teatro alla Scala il 9 febbraio 1893. Per la prima rappresentazione, i prezzi ufficiali dei biglietti furono trenta volte più alti del solito. La famiglia reale, l'aristocrazia, i critici e i protagonisti del mondo della cultura di tutta Europa erano presenti. La performance fu un enorme successo, furono richiesti numerosi bis e alla fine gli applausi per Verdi e il cast durarono un'ora. A ciò seguì un benvenuto tumultuoso quando il compositore, sua moglie e Boito arrivarono al Grand Hotel de Milan.[108]

Le successive rappresentazioni di Falstaff, tuttavia, in un primo momento lasciarono perplesso il grande pubblico verdiano e, più in generale, i melomani italiani. Per la prima volta dopo lo sfortunato Un giorno di regno, infatti, l'anziano Verdi si cimentava nel teatro comico, ma con la sua estrema commedia aveva accantonato in un sol colpo tutte le convenzioni formali dell'opera italiana, dando prova di una vitalità artistica, di uno spirito aperto alla modernità e di un'energia creativa sorprendenti. Falstaff fu sempre amato dai compositori ed esercitò un influsso decisivo sui giovani operisti, come Puccini.

Negli ultimi anni Verdi intraprese una serie di iniziative filantropiche: nel 1894 pubblicò una musica a beneficio delle vittime del terremoto avvenuto in Sicilia e dal 1895 in poi pianificò e sovraintese alla costruzione di una Casa di Riposo per Musicisti in pensione a Milano e di un ospedale a Villanova sull'Arda, vicino a Busseto.[109][110] Verdi trascorse gli anni seguenti tra Sant'Agata e Milano. Aveva oramai perso gli ultimi amici di gioventù: Andrea Maffei e sua moglie Clara, Tito I Ricordi ed Emanuele Muzio. Nel 1897 la moglie Giuseppina morì, lasciandolo solo nella sua lunga vecchiaia.

L'ultima composizione importante di Verdi, il gruppo corale dei Quattro pezzi sacri, fu pubblicata nel 1898. Nel 1900 Verdi rimase profondamente sconvolto per l'assassinio del re Umberto I di Savoia e abbozzò una poesia in suo ricordo, ma non fu in grado di completarla.[111] A Milano, durante la permanenza presso il Grand Hotel et de Milan[112], il 21 gennaio 1901 Verdi fu colpito da un ictus cerebrale. A poco a poco divenne sempre più debole fino a spegnersi il 27 gennaio, all'età di 87 anni, assistito dalla figlia adottiva insieme alla cantante Teresa Stolz.[113][114]

Esequie di stato del compositore
La tomba di Verdi

Verdi fu inizialmente sepolto con una cerimonia privata nel cimitero monumentale di Milano.[115] Un mese dopo, il suo corpo fu traslato nella cripta della Casa di Riposo. In questa occasione, il "Va, pensiero", dal Nabucco, fu condotto da Arturo Toscanini con un coro di 820 cantanti. Una grande folla presenziò, si stimano 300.000 persone.[116] Tra le cerimonie svoltesi in tutta Italia per commemorare la morte di Verdi, particolarmente suggestiva fu quella che si tenne, alla presenza del Duca di Genova, nel teatro greco di Siracusa. Fu stampata anche una cartolina commemorativa in occasione del luttuoso evento, mentre sia Pascoli che D'Annunzio scrissero composizioni poetiche in sua memoria. Al Museo Verdiano di Busseto è conservata la prima stesura del manoscritto originale dell'ode In morte di Giuseppe Verdi (1901) di Gabriele D'Annunzio.

In ricordo del compositore, Boito scrisse ad un amico, con parole che richiamano la misteriosa cena finale di Don Carlos: «[Verdi] riposa come un re di Spagna nel suo Escurial, sotto una lastra di bronzo che lo copre completamente».[117]

Il Verdi non operistico

Lo stesso argomento in dettaglio: Composizioni di Giuseppe Verdi.
Giuseppe Verdi fotografato nel 1876 da Étienne Carjat

Verdi si cimentò anche al di fuori dal campo operistico. Dopo aver ricevuto la formazione di maestro di cappella - secondo la prassi italiana dell'epoca - scrisse molta musica sacra e strumentale, destinata per lo più alla locale Società filarmonica. Ricordiamo di questo periodo (1836-1839) un Tantum ergo, che il compositore giudicò molto severamente negli anni della propria maturità.[118] Dopo l'Oberto (1839) abbandonò, per oltre vent'anni, i generi non operistici, con l'eccezione della musica da camera (fra cui alcune romanze da salotto).

Nel 1862 compose, per l'Esposizione Universale di Londra, l'Inno delle Nazioni su testo di Boito. Molti anni più tardi, Verdi scrisse una Messa di requiem per la morte di Alessandro Manzoni (eseguita nella chiesa di San Marco a Milano il 22 maggio 1874). In realtà già dopo la morte di Rossini (1868), Verdi aveva proposto a ben undici compositori italiani del tempo, come omaggio collettivo al compositore pesarese, un Requiem mai realizzato. Per sé aveva riservato l'ultimo brano, quel Libera me, Domine che avrebbe recuperato successivamente, inserendolo, con alcuni cambiamenti, nel Requiem per Manzoni.

Sempre nel campo della musica sacra, Verdi compose un Pater noster, su testo in volgare di Dante, pubblicato ed eseguito nel 1880 al Teatro alla Scala diretto da Franco Faccio e i Quattro pezzi sacri, composti nella tarda maturità e pubblicati nel 1898: Ave Maria, Stabat Mater, Laudi alla Vergine e Te Deum.

Di Verdi, nel genere cameristico, ricordiamo alcune opere giovanili come le Sei romanze (ed. 1838) e Album di sei romanze (ed. 1845) per voce e pianoforte e il Quartetto per archi in mi minore (1873).

Degno di nota è anche il Valzer in fa maggiore (1859) composto per pianoforte, che sarà poi orchestrato da Nino Rota per la colonna sonora de Il Gattopardo.

Verdi e la politica

Template:Membro delle istituzioni italiane Template:Membro delle istituzioni italiane

Dopo aver raggiunto una certa fama e prosperità economica, nel 1859 Verdi iniziò ad interessarsi attivamente alla politica italiana. È tuttavia difficile stabilire con precisione quale sia stato il suo primo impegno per il movimento risorgimentale; nelle parole di Philip Gossett, storico della musica, «miti intensificarono e esagerarono [tale] sentimento che iniziò a circolare» nel corso del XIX secolo.[119] Un esempio è l'affermazione che, quando il coro "Va, pensiero" del Nabucco veniva eseguito a Milano, il pubblico rispondesse con fervore nazionalistico chiedendo il bis. Dal momento che i bis erano espressamente vietati dal governo dell'epoca, un tale gesto avrebbe assunto un aspetto assai significativo; tuttavia, nella realtà, il pezzo bissato non era il "Va, pensiero" ma l'inno "Immenso Jehovah".[120]

La crescita della "identificazione della musica di Verdi con la politica nazionalista italiana" forse ha avuto inizio nel 1840.[121] Nel 1848, il capofila nazionalista Giuseppe Mazzini (che aveva incontrato Verdi a Londra l'anno precedente) chiese al compositore di scrivere un inno patriottico.[122] Lo storico operistico Charles Osborne[123] descrive La battaglia di Legnano del 1849 come "un'opera con uno scopo" e sostiene che "mentre le parti delle precedenti opere di Verdi erano state spesso riprese dai combattenti del Risorgimento...questa volta il compositore aveva dato al movimento una propria opera".[124] Circoscritto inizialmente solo a Napoli fino al 1859 e poi diffusosi in tutta Italia, lo slogan "Viva Verdi" è stato utilizzato come un acronimo per "Viva 'V'ittorio 'E'manuele 'R'e 'd' ' 'I'talia" (Viva Vittorio Emanuele II re d'Italia, che era allora re di Sardegna).[125] Dopo che, nel 1861, vi fu l'unificazione dell'Italia, molte delle prime opere di Verdi furono re-interpretate per dimostrare la presenza di messaggi rivoluzionari occulti che molto probabilmente originariamente non erano stati voluti né dal compositore né dai suoi librettisti.[126]

Nel 1859, Verdi fu eletto come membro del nuovo consiglio provinciale e nominato a capo di un gruppo di cinque persone che avrebbe incontrato il re Vittorio Emanuele II a Torino. Essi furono accolti con entusiasmo lungo il percorso e a Torino Verdi stesso ricevette grandi attestati di popolarità. Il 17 ottobre Verdi incontrò Cavour, l'artefice politico delle fasi iniziali dell'unificazione italiana.[127] Nello stesso anno, il governo di Emilia è stato sussunto sotto le Province Unite del Centro Italia, e la vita politica di Verdi venne temporaneamente sospesa. Pur mantenendo i sentimenti nazionalistici, nel 1860 rifiutò la carica di membro del consiglio provinciale, di cui era stato proposto in contumacia.[128] Cavour insistette per averlo come candidato alla Camera del primo parlamento del Regno d'Italia (1861-1865), ritenendo che l'elezione di un uomo della statura di Verdi a una carica politica fosse essenziale per rafforzare e garantire il futuro dell'Italia. Eletto come Deputato nel Collegio di Borgo San Donnino, l'attuale Fidenza, al ballottaggio del 3 febbraio 1861,[129] qualche anno dopo il compositore confidò a Piave che "ho accettato a condizione che dopo un paio di mesi mi potessi dimettere".[130] Eletto al Parlamento del Regno di Sardegna (che dal marzo 1861 divenne il Parlamento del Regno d'Italia), dopo la morte di Cavour, avvenuta nel 1861, Verdi frequentò poco tale ufficio.[131] In seguito, nel 1874 fu nominato membro del Senato italiano, ma non partecipò mai alle sue attività.[102]

Ha scritto il critico Carlo Calcaterra:

«Non vi è dubbio che l'alta e infuocata atmosfera ideale, in cui Giuseppe Verdi respirò e compose, sia quella che sogliamo dire romantica. [...] Con impulso libero e nuovo potenziava in sé i sentimenti fondamentali dell'animo umano. [...] Quella musica, fatta di passione ardente, di alta malinconia, di realtà straziante e speranze inestinguibili, andando da popolo a popolo, diceva nel mondo: "io sono l'Italia". È stato spesso osservato che, come sullo sfondo del Tristano e Isotta e del Parsifal di Richard Wagner splende la filosofia dolorosa di Arthur Schopenhauer, considerata dal grande lipsiense come un dono del cielo, giacché il mondo come volontà e rappresentazione, a partire dal 1854, gli parve la sola filosofia che gli rivelasse la vita e lo conducesse all'estrema Eutanasia, così nelle opere di Giuseppe Verdi palpita, arde, muove i cuori e le menti la filosofia umana, caritativa, morale di Giuseppe Mazzini che poggia su Dio e popolo, pensiero e azione[132]»

Personalità

Per lungo tempo Verdi è stato considerato un tranquillo uomo di campagna toccato dal genio, un uomo rustico e schietto, integerrimo e di rara onestà intellettuale. Tale immagine si univa a quella del patriota ardente, che a giusto titolo sedette come deputato nel primo parlamento dell'Italia unita. Aspetti questi facenti sicuramente parte della sua personalità, ma che da soli non possono spiegare la grandezza dell'artista e delle sue immortali creazioni. In realtà Verdi fu un operista attento alle grandi correnti di pensiero che percorrevano l'Italia e l'Europa del tempo, pronto a mettersi in discussione e nel contempo profondamente conscio del proprio valore.

Budden descrive il giovane Verdi come una persona sgraziata e goffa nella sua frequentazione della società dell'epoca, per poi cambiare sotto l'influenza di Giuseppina che gli fece acquisire sicurezza e autorità.[133] Imparò a mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata e ad evitare di alimentare i miti sulla sua presunta origine "contadina", sul suo materialismo e sulla sua indifferenza verso la critica.[134] Felix Mendelssohn descrisse il compositore come un uomo molto riservato che risentì profondamente dei tentativi di indagare sui suoi affari personali. Verdi considerava i giornalisti e gli aspiranti biografi, così come i suoi vicini di Busseto e il pubblico operistico in generale, come molto invadenti, e di doversi costantemente difendere dalle loro indiscrete attenzioni.[135]

Allo stesso modo Verdi non fu mai esplicito sulle proprie convinzioni religiose. Anticlericale per natura nei suoi primi anni,[136] fece comunque costruire una cappella a Sant'Agata (probabilmente più per motivi sociali, piuttosto che per fede), ma raramente venne visto frequentare le funzioni religiose. Nel 1871 la Strepponi scrisse che "Non voglio dire che [Verdi] sia un ateo, ma non è molto più di un credente".[137] Rosselli commenta che nel Requiem "La prospettiva dell'Inferno sembra governare... [il Requiem ] è turbato fino alla fine", e non offre conforto.[138]

L'enorme epistolario che ci ha lasciato, oltre a rappresentare un affascinante affresco di quasi settant'anni di storia italiana, è uno strumento per conoscere un Verdi "inedito", orgoglioso della propria estrazione contadina, ma allo stesso tempo uomo fondamentalmente colto e osservatore fine della realtà e dell'ambiente che lo circondavano, personaggio inquieto e protagonista carismatico di un'epoca memorabile.[139]

Stile e critica

Verdi fu un compositore sempre aggiornatissimo, alla ricerca di nuovi soggetti cui ispirare le proprie opere, e un grande frequentatore della capitale artistica dell'Europa del tempo: Parigi. Il suo primo viaggio nella Ville Lumière risale al 1847, l'ultimo, al 1894, in occasione dell'allestimento dell'Otello che egli stesso volle seguire personalmente. Compositore meticoloso, dotato di un'eccezionale sensibilità drammaturgica che aveva ulteriormente affinato con gli anni, Verdi fu per tutta la sua vita uno sperimentatore, proteso verso traguardi sempre più alti e dotato di un senso critico fuori del comune, che gli permise di andare incontro ai gusti di un pubblico sempre più esigente pur senza mai rinunciare ai propri convincimenti di uomo e di artista.

Il primo studio della musica di Verdi, pubblicato nel 1859 dal critico italiano Abramo Basevi, già divise in quattro periodi la sua produzione musicale. Il primo periodo, "grandioso" secondo Basevi, finisce con La battaglia di Legnano (1849) mentre uno stile definito "personale" inizia con l'opera successiva, Luisa Miller. Queste due opere sono generalmente oggi accettate dalla critica come il punto di divisione tra il periodo primo e il periodo di mezzo Verdiano. Il periodo "di mezzo" termina con La traviata (1853) e Les Vêpres siciliennes (1855), mentre il periodo "tardo" tendenzialmente coincide con Simon Boccanegra (1857) passando per Aida (1871). Le ultime due opere, Otello e Falstaff, insieme con il Requiem e i quattro pezzi sacri, costituiscono i lavori del periodo "finale".[140]

Primo periodo

È noto che Verdi, agli inizi della sua carriera, aveva scritto musica per la società filarmonica di Busseto, tra cui musica vocale, musica per banda e da camera,[141] (inclusa una ouverture alternativa per Il Barbiere di Siviglia di Rossini)[142], ma solo pochi di questi lavori sono sopravvissuti.[143]

Nelle sue prime opere, Verdi utilizza gli elementi tradizionali dell'opera italiana del periodo, chiamati dallo scrittore Julian Budden come il "Codice Rossini". Oltre che da Verdi, questi elementi furono propri anche delle composizioni di Bellini, Donizetti e Saverio Mercadante. Tra gli elementi essenziali vi sono l'aria, il duetto, l'ensemble e la sequenza finale di un atto.[144] L'aria, centrata sulla solista, tipicamente è composta da tre sezioni: una lenta introduzione in genere cantabile o adagio, un intermezzo che può prevedere la partecipazione del coro o di altri personaggi e una cabaletta, spesso un'opportunità per dimostrare la bravura di canto per il solista. La strutturazione del duetto è simile. Il finale, che copre sequenze di azione, utilizza sia i solisti, che l'ensemble e i cori, di solito culminando con una sezione emozionante. Verdi, durante la sua carriera, sviluppò queste e altre formule della generazione precedente con crescente sofisticazione.[145][146]

Le opere del primo periodo mostrano un Verdi che gradualmente acquisisce padronanza dei vari elementi dell'opera. Oberto risulta poco strutturato e l'orchestrazione delle prime opere è in genere semplice, a volte anche basica.[147] Il musicologo Richard Taruskin suggerisce che "l'effetto più evidente delle prime opere verdiane, e uno dei più evidenti alleati dello stato d'animo del Risorgimento, è stato il grande numero di canti corali, rozzi o sublimi, secondo l'orecchio di chi ascolta, all'unisono". Il famoso coro di "Va, pensiero" di Nabucco (che Rossini indica come "una grande aria cantata da soprani, contralti, tenori e bassi") è stato replicato similmente in "O Signore, dal tetto natìo" in I lombardi e nel "Si ridesti il Leon di Castiglia" di Ernani, l'inno di battaglia dei cospiratori in cerca di libertà.[148][149] In I due Foscari Verdi utilizza temi ricorrenti identificati con i personaggi principali; da qui in poi l'accento delle opere si allontana dalle caratteristiche di "oratorio" tipico dei primi lavori, verso l'azione individuale e gli intrighi.[147] [150]

Da questo periodo in poi Verdi sviluppa anche il suo istinto per il "colore", un termine che ha usato per caratterizzare gli elementi individuali della partitura di un'opera individuale.[151] Macbeth, anche nella sua versione originale del 1847, mostra molti tocchi originali, come la caratterizzazione mediante chiave musicale (i Macbeth generalmente cantano in chiavi diesis, le streghe in chiavi bemolle),[151] una preponderanza del tono minore e un'orchestrazione molto particolare. Nella "scena del pugnale" e nel duetto in seguito all'assassinio di Duncan, le forme trascendono il 'Codice Rossini' e spingono il dramma in modo convincente.[152] Il colore era per Verdi il filo che legava insieme tutte le parti, un fattore unificante essenziale nelle sue opere.[153]

Periodo di mezzo

Illustrazione sulla partitura di Luisa Miller

Lo scrittore David Kimbell afferma che in Luisa Miller e Stiffelio (le prime opere di questo periodo) "sembra che vi sia una crescente libertà nella struttura su larga scala... e un'attenzione acuta al dettaglio".[46] Altri, invece, evidenziano una maggior attenzione ai sentimenti. Julian Budden racconta l'impatto del Rigoletto e il suo posto nella produzione di Verdi come segue: "Solo dopo il 1850, all'età di 38 e con Rigoletto, Verdi chiuse la porta su un periodo dell'opera italiana. Il cosiddetto Ottocento musicale è finito. Verdi continuerà ad attingere alcuni dei suoi modelli per le successive opere, ma con uno spirito del tutto nuovo".[154] Un esempio di volontà di Verdi di allontanarsi dalle forme tradizionali appare nei suoi auspici sulla struttura de Il trovatore. Al suo librettista, Cammarano, Verdi afferma chiaramente in una lettera che se non ci fossero stati moduli standard – cavatine, duetti, trii, cori e finali... – e se si poteva evitare che l'opera iniziasse con un coro d'apertura, egli sarebbe stato molto felice. Nel caso di quest'opera, tuttavia, tali indicazioni non furono seguite.[155]

Due fattori esterni hanno avuto il loro impatto sulle composizioni di Verdi di questo periodo. Uno è che, con l'incremento della reputazione e della sicurezza finanziaria, aveva più libertà di scegliere i propri soggetti e più tempo per svilupparli secondo le proprie idee. Infatti, tra il 1849 e il 1859 scrisse otto nuove opere, rispetto alle quattordici del decennio precedente.[67]

Un altro fattore è stato il cambiamento della situazione politica: il fallimento delle rivoluzioni del 1848 portarono sia alla diminuzione dell'enfasi risorgimentale e a un significativo aumento della censura teatrale.[67] Ciò si rifletté sia sulle scelte di Verdi di trame incentrate più sui rapporti personali che sui conflitti politici, sia su una drastica riduzione del numero di parti corali. Una sola opera del "periodo di mezzo", Luisa Miller, inizia con un coro; nelle altre il compositore sperimentò diverse soluzioni: ad esempio, una banda sul palcoscenico (Rigoletto), un'aria per basso (Stiffelio), una scena di festa (La traviata).[156] La crescente padronanza di Verdi nell'utilizzare la musica per evidenziare i sentimenti dei protagonisti, e dei rapporti che intercorrono fra loro, è esemplificata nel terzo atto di Rigoletto dove, alla canzone irriverente del Duca "La donna è mobile" fa immediatamente seguito il quartetto "Bella figlia dell'amore" che evidenzia il contrasto tra la frivolezza del Duca e della sua innamorata con l'indignazione di Rigoletto e il dolore della figlia. Taruskin afferma che questo è "il più famoso ensemble che Verdi mai compose".[157]

Periodo tardo

Les Vêpres siciliennes: manifesto per la prima (1855)

Chusid riporta che la Strepponi definì le opere composte tra il 1860 e il 1870 come "moderne", mentre Verdi descrisse quelle posteriori al 1850 come "opere cavatina", ad ulteriore prova che "Verdi era sempre più insoddisfatto con le vecchie convenzioni dei suoi predecessori, che aveva adottato fin dall'inizio della sua carriera."[158] Parker nota che le opere scritte da Les Vêpres siciliennes (1855) a Aida (1871) sono, rispetto alla precedenti, significativamente più lunghe e con cast più ampi. Esse riflettono anche uno spostamento verso il genere francese della grand-opéra, caratterizzata da una orchestrazione più colorata, dal contrappunto di scene serie e comiche e un maggiore spettacolo.[159]

Aida segna tuttavia, in molti modi, un ritorno alle opere precedenti: la trama è centrata sull'amore ed eroismo e la musica è orientata alla sensazione e alla spettacolarità. Verdi raggiunse un effetto sensazionale con l'utilizzo, nella Marcia trionfale, di lunghe trombe, del tipo delle trombe egizie o delle buccine romane («...com'erano le Trombe nei tempi antichi»[160]), appositamente ricostruite per l'occasione, ma dotate di un unico pistoncino nascosto da un panno a forma di vessillo o gagliardetto[161]. Quando il compositore Ferdinand Hiller chiese a Verdi se preferisse Aida o Don Carlos, Verdi rispose che Aida era "più mordente e (se mi passate la parola) più teatrale".[162] Nel corso delle prove per la produzione di Aida a Napoli, Verdi scrisse il suo unico quartetto d'archi, un lavoro brioso che mostra, nel suo ultimo movimento, che egli non aveva perso la capacità di scrivere una fuga, la forma musicale che aveva appreso in gioventù con Lavigna.[163]

Ultimi lavori

Al momento della messa in scena di Otello nel 1887, più di 15 anni dopo Aida, le opere del contemporaneo Richard Wagner avevano iniziato la loro ascesa nel gusto popolare e molti aspetti wagneriani sono stati ricercati o individuati nelle ultime composizioni di Verdi.[164] Inoltre, alcuni critici musicali osservano che nella musica di Otello si riscontra anche qualche riferimento alla corrente del verismo perseguita dai compositori più giovani italiani.[165] Tuttavia, nel lavoro verdiano vi è ancora molta originalità: la potente tempesta che apre l'opera in medias res, il ricordo del duetto d'amore del primo atto nelle ultime parole di Otello (più un aspetto di "colore" che un leitmotiv), l'armonia fantasiosa in "Era la notte" di Iago (Atto II).[166]

Infine, sei anni dopo, apparve Falstaff, l'unica commedia di Verdi dopo la sfortunata Un giorno di regno. Di questo lavoro, Roger Parker, scrive che: "l'ascoltatore viene bombardato da una splendida varietà di ritmi, tessiture orchestrali, motivi melodici e strutture armoniche."[167]

Eredità

Monumenti e rappresentazioni cinematografiche e teatrali

Busseto: statua di Giuseppe Verdi

Tre conservatori italiani, il Conservatorio di Milano,[168] quello di Torino[169] e quello di Como,[170] sono stati dedicati a Verdi, come lo sono molti teatri italiani. A Parma si trova il monumento a Giuseppe Verdi.

A Busseto, la città natale di Verdi, vi è una statua di Luigi Secchi del compositore, posta vicino al Teatro Giuseppe Verdi edificato in suo onore nel 1850.[171] Si tratta, tuttavia, solo di una delle tante statue a lui dedicate che si possono trovare in Italia. Il Giuseppe Verdi Monument, un memoriale di marmo scolpito nel 1906 da Pasquale Civiletti, si trova in Verdi Square a Manhattan, New York. Il monumento comprende una statua raffigurante lo stesso Verdi con altre statue a grandezza naturale di quattro personaggi delle sue opere (Aida, Otello, Falstaff e Leonora da Il trovatore).[172]

Verdi è stato soggetto di film e opere teatrali. Questi includono il film Giuseppe Verdi del 1938, diretto da Carmine Gallone, con Fosco Giachetti; lo sceneggiato televisivo Verdi del 1982 per la regia di Renato Castellani, dove il compositore è stato interpretato da Ronald Pickup con il doppiaggio di Burt Lancaster per l'edizione in lingua inglese. Egli è anche un personaggio dell'opera del 2011 Risorgimento!, scritta dal compositore italiano Lorenzo Ferrero in occasione del 150º anniversario dell'unificazione italiana.[173]

Verdi oggi

Le opere di Verdi vengono spesso messe in scena in tutto il mondo. Secondo Operabase, nella stagione 2013-2014 La traviata è stata l'opera più eseguita (659 spettacoli). Nella classifica delle prime 20 opere, vi sono Rigoletto (8º posto, 445 spettacoli), Aida (12º posto, 304 spettacoli), Nabucco (16º posto, 304 prestazioni) e Il trovatore (18º posto, 232 prestazioni).[47] Tutte le sue opere sono disponibili in diverse registrazioni e su DVD.[174]

Le moderne produzioni possono differire in modo sostanziale da come furono originariamente previste dal compositore. La versione di Rigoletto del 1982 di Jonathan Miller[175] per la English National Opera, ambientato nel mondo della Cosa nostra americana, ha ricevuto commenti positivi.[176] Tuttavia, la messa in scena da parte della stessa compagnia nel 2002 per la regia di Calixto Bieito, di Un ballo in maschera, con la presenza di elementi quali "rituali sessuali satanici, stupro omosessuale e un nano demoniaco", ha ottenuto una generale stroncatura.[177]

Nel frattempo, la musica di Verdi può ancora evocare una serie di risonanze culturali e politiche. Estratti dal Requiem erano presenti alla cerimonia commemorativa di Diana, Principessa del Galles.[116] Il 12 marzo 2011 durante una performance del Nabucco al Teatro dell'Opera di Roma, per celebrare i 150 anni dell'Unità italiana, il direttore d'orchestra Riccardo Muti in una pausa dopo il "Va, pensiero" si rivolse al pubblico (che comprendeva l'allora primo ministro italiano, Silvio Berlusconi) per lamentarsi dei tagli ai finanziamenti statali della cultura; il pubblico si unì in una ripetizione del coro.[178][179] Nel 2013, il bicentenario della nascita di Verdi è stato celebrato con numerosi eventi in tutto il mondo.

Opere liriche

Lo stesso argomento in dettaglio: Composizioni di Giuseppe Verdi.

Epistolari

  • Autobiografia. Dalle lettere, Collezione Le Scie, Mondadori, I° ed. 1941.
  • Autobiografia dalle lettere, a cura di Mario Oberdorfer, Collana Biblioteca Universale Rizzoli n.231-4, Rizzoli, Milano, 1951.
  • Verdi come era. Piccola antologia dalle lettere, a cura di Giampiero Tintori, Mondadori, 1966.
  • Quartetto milanese. Lettere di Giuseppe Verdi, Giuseppina Strepponi, Clara Maffei e di altri personaggi del mondo politico e artistico dell'epoca, Vallecchi, Firenze, 1972.
  • Giuseppe Verdi: Autobiografia dalle lettere, a cura di Mario Oberdorfer. Nuova edizione riveduta da Marcello Conati, Collana Biografie, BUR, Milano, 1981.
  • Carteggio Verdi-Cammarano (1843-1852), a cura di Carlo Matteo Mossa, Parma, Istituto Nazionale di Studi Verdiani, 2001.
  • Carteggio Verdi-Somma, a cura di Simonetta Ricciardi, Parma, Istituto Nazionale di studi verdiani, 2003.
  • Libretti. Lettere, a cura di Michele Porzio, Collana Oscar Classici n.516, Mondadori, 2001; Collana Nuovi Oscar Classici, Mondadori, 2013, ISBN 978-88-04-62944-3.
  • Lettere, a cura di Eduardo Rescigno, Collana i millenni, Einaudi, Torino, 2012, ISBN 978-88-06-21353-4.
  • È così bella cosa il ridere. Lettere di un genio compreso, Collana I pacchetti, L'Orma Editore, Roma, 2013, ISBN 978-88-98038-12-1.
  • Verdi. L'uomo nelle sue lettere. A cura di Franz Werfel e Paul Stefan, Collana Le Navi, Castelvecchi, Roma, 2013, ISBN 978-88-7615-895-7.
  • id., Le lettere genovesi, con DVD, a cura di R. Iovino e R. Ponte, Collana Quaderni n.7, Istituto Nazionale di Studi Verdiani, 2014, ISBN 978-88-85065-55-0.

Verdi e il cinema

Film biografici, più o meno liberamente tratti dalla vita di Giuseppe Verdi:[180]

Ascendenza

Giuseppe Verdi Padre:
Carlo Verdi
Nonno paterno:
Giuseppe Antonio Verdi
Bisnonno paterno:
Marcantonio Verdi
Trisnonno paterno:
Cristoforo Verdi
Trisnonna paterna:
?
Bisnonna paterna:
?
Trisnonno paterno:
?
Trisnonna paterna:
?
Nonna paterna:
Francesca Bianchi
Bisnonno paterno:
Pietro Giovanni Bianchi
Trisnonno paterno:
?
Trisnonna paterna:
?
Bisnonna paterna:
Anna Maria Lombardi
Trisnonno paterno:
?
Trisnonna paterna:
?
Madre:
Luigia Uttini
Nonno materno:
Carlo Uttini
Bisnonno materno:
Lorenzo Uttini
Trisnonno materno:
Giacomo Antonio Uttini
Trisnonna materna:
?
Bisnonna materna:
Anna Maria Bracco
Trisnonno materno:
?
Trisnonna materna:
?
Nonna materna:
Angela Villa
Bisnonno materno:
?
Trisnonno materno:
?
Trisnonna materna:
?
Bisnonna materna:
?
Trisnonno materno:
?
Trisnonna materna:
?

Onorificenze

Onorificenze italiane

Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Cordone dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro - nastrino per uniforme ordinaria
Cavaliere dell'Ordine Civile di Savoia - nastrino per uniforme ordinaria
Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Cordone dell'Ordine della Corona d'Italia - nastrino per uniforme ordinaria

Onorificenze straniere

Cavaliere di III classe dell'Ordine di Medjidié - nastrino per uniforme ordinaria
Commendatore dell'Ordine Imperiale di Francesco Giuseppe - nastrino per uniforme ordinaria
Cavaliere di Gran Croce della Legion d'onore - nastrino per uniforme ordinaria
Cavaliere della Legion d'Onore - nastrino per uniforme ordinaria
Cavaliere dell'Ordine di San Stanislao - nastrino per uniforme ordinaria
— San Pietroburgo, novembre 1862[182]
Cavaliere dell'Ordine Pour le Mérite (classe di pace) - nastrino per uniforme ordinaria

Altro

Note

  1. ^ Verdi 200, su Giuseppe Verdi.it, 2013. URL consultato il 31 gennaio 2016.
  2. ^ All'epoca il nuovo giorno poteva essere computato al momento del tramonto e perciò il bambino potrebbe essere nato il 9 ottobre.
  3. ^ a b Rosselli, 2000, p. 12.
  4. ^ Rosselli, 2000, p. 14.
  5. ^ Phillips-Matz, 1993, pp. 17–21.
  6. ^ a b Parker, loc. §2.
  7. ^ a b c d e Parker, 1998, p. 933.
  8. ^ Phillips-Matz, 1993, pp. 20–21.
  9. ^ Kimbell, 1981, p. 92.
  10. ^ Parker, 2007, pp. 2–3.
  11. ^ Parker, loc. §3.
  12. ^ Phillips-Matz, 1993.
  13. ^ Phillips-Matz, 1993, p. 32.
  14. ^ Phillips-Matz, 1993, p. 35.
  15. ^ Phillips-Matz, 1993, p. 46.
  16. ^ Parker, 2007, p. 1.
  17. ^ Werfel Stefan, 1973, pp. 80–93.
  18. ^ Phillips-Matz, 1993, p. 67.
  19. ^ Phillips-Matz, 1993, pp. 79–80.
  20. ^ Parker, n.d..
  21. ^ Kimbell, 1981, pp. 92, 96.
  22. ^ a b Budden, 1993, p. 71.
  23. ^ a b Parker, n.d..
  24. ^ Budden, 1993, p. 16.
  25. ^ Werfel, Stefan, 1973.
  26. ^ Porter, 1980, pp. 638–639.
  27. ^ Phillips-Matz, 1993, p. 181.
  28. ^ Phillips-Matz, 1993, p. 379.
  29. ^ Parker, n.d..
  30. ^ Phillips-Matz, 1993, p. 139.
  31. ^ Budden, 1984a, p. 116.
  32. ^ a b Porter, 1980, p. 649.
  33. ^ Phillips-Matz, 1993, pp. 160–161.
  34. ^ Budden, 1993, p. 45.
  35. ^ "Story" on Villa Verdi website, accessed 10 June 2015.
  36. ^ Phillips-Matz, 1993, p. 148.
  37. ^ Phillips-Matz, 1993, pp. 150–151.
  38. ^ Kerman, 2006, p. 23.
  39. ^ Rosselli, 2000, p. 52.
  40. ^ Parker, n.d..
  41. ^ Phillips-Matz, 1993, p. 160.
  42. ^ Phillips-Matz, 1993, p. 166.
  43. ^ Phillips-Matz, 1993, pp. 192–193.
  44. ^ Marchesi, n.d..
  45. ^ Werfel, 1973, p. 122.
  46. ^ a b Chusid, 1997, p. 1.
  47. ^ a b (EN) Operabase website, su operabase.com. URL consultato il 28 giugno 2015..
  48. ^ Phillips-Matz, 1993, p. 196.
  49. ^ Baldini, 1980, p. 132.
  50. ^ Budden, 1984a, pp. 318–319.
  51. ^ Phillips-Matz, 1993, pp. 229–241.
  52. ^ Rosselli, 2000, p. 63.
  53. ^ Rosselli, 2000, p. 72.
  54. ^ Budden, 1984a, p. 365.
  55. ^ Phillips-Matz, 1993, p. 229.
  56. ^ Martin, 1984, p. 220.
  57. ^ Osborne, 1969, p. 189.
  58. ^ Budden, 1984a, p. 390.
  59. ^ Rosselli, 2000, pp. 79–80.
  60. ^ Walker, 1962, p. 194.
  61. ^ Rosselli, 2000, p. 89.
  62. ^ Newark, 2004, p. 198.
  63. ^ Rosselli, 2000, pp. 90–91.
  64. ^ Rosselli, 2000, pp. 92–93.
  65. ^ Budden, 1984b, p. 63.
  66. ^ Budden, 1993, pp. 70–71.
  67. ^ a b c Chusid, 1997, p. 3.
  68. ^ Phillips-Matz, 1993, p. 303.
  69. ^ Fra questi, René Leibowitz, secondo il quale «è presente quel lirismo realistico che già fa presagire il verismo di certi successori di Verdi fin da La traviata». (René Leibowitz, Storia dell'Opera, Milano, Garzanti, 1966, p. 226, traduzione di Maria Galli De' Furlani dall'originale francese Histoire de l'Opéra, Parigi, Bouchet/Chastel, 1957.)
  70. ^ Walker, 1962, pp. 197–198.
  71. ^ Phillips-Matz, 1993, p. 287.
  72. ^ Phillips-Matz, 1993, p. 290.
  73. ^ Kerman, 2006, pp. 22–23.
  74. ^ Walker, 1962, p. 199.
  75. ^ Unitamente, secondo Maria Zaniboni (cfr. Maria Zaniboni, Il genio e l'agricoltura vanno d'accordo, in Historia, n. 272, ottobre 1980), al desiderio incalzante di «far soldi» per comprarsi una casa ed un podere. Egli «desiderava il denaro», scrive la Zaniboni, «per una caratteristica ragione contadinesca che tutti i contadini portano sempre dentro di sé: il sogno di avere un campo, una casa, un mulo ed, eventualmente, anche una moglie.»
  76. ^ «350 "biolche" circa, con tutte le sementi, invernaglie, pali per le viti, quattro grandi botti di circa 50 "brente", tine e la "gran macchina" del fiume Ongina per irrigare le ortaglie.»
  77. ^ «il se lève presque avec le jour - scriveva ad un'amica Giuseppina Strepponi - pour aller examiner le blè, le mais, la vigne».
  78. ^ Walker, 1962, p. 218.
  79. ^ In vita sua, Verdi scrisse una gran quantità di lettere, gran parte delle quali conservate in copia nei cosiddetti "copialettere" che tuttora costituiscono una fonte eccezionale per la ricostruzione del suo carteggio, periodicamente pubblicato in edizioni moderne dall'Istituto Nazionale Studi Verdiani.
  80. ^ Annuario della Nobiltà Italiana, parte VI, anno 2000 e segg.
  81. ^ Walker, 1962, p. 219.
  82. ^ Werfel, 1973, p. 207.
  83. ^ Rosselli, 2000, pp. 116–117.
  84. ^ Phillips-Matz, 1993, p. 355.
  85. ^ Phillips-Matz, 1993, p. 394.
  86. ^ Rosselli, 2000, p. 70.
  87. ^ Phillips-Matz, 1993, pp. 412–415.
  88. ^ Rosselli, 2000, p. 124.
  89. ^ Phillips-Matz, 1993, pp. 446–449.
  90. ^ Budden, 1993, p. 88.
  91. ^ Budden, 1993, p. 93.
  92. ^ Rosselli, 2000, pp. 128–131.
  93. ^ Rosselli, 2000, pp. 131, 133.
  94. ^ Aida, dal sito ufficiale di Giuseppe Verdi.
  95. ^ Porter, 1980, p. 655.
  96. ^ Rosselli, 2000, pp. 149–150.
  97. ^ Possiamo constatarlo dai carteggi. Il 31 dicembre 1865, in una lettera diretta ad un amico da Parigi, Verdi così scriveva: «Ho sentito anche la sinfonia del Tannhäuser. È matto!!!» (Verdi, lettere 1835-1900, a cura di Giuseppe Porzio, p. 403, Milano, Mondadori, 2000) e qualche anno più tardi (19 novembre 1871) nell'esprimere un giudizio sul Lohengrin: «Impressione mediocre [...] l'azione lenta come la parola. Quindi noia...» (Verdi, lettere 1835-1900, a cura di Giuseppe Porzio, p. 420, Milano, Mondadori, 2000). Con gli anni avrebbe mutato il proprio giudizio e alla morte di Wagner avrebbe pronunciato parole di sincero rammarico e profonda stima nei suoi confronti. Si dice che, benché avesse ascoltato pochissime opere di Wagner, Verdi nel suo armadio conservasse sempre le pubblicazioni di tutti gli spartiti del maestro tedesco.
  98. ^ Rosselli, 2000, pp. 158–159.
  99. ^ Stowell, 2003, p. 259.
  100. ^ a b Rosselli, 2000, pp. 138–139.
  101. ^ Christiansen, 1995, pp. 202–203.
  102. ^ a b Porter, 1980, p. 653.
  103. ^ Rosselli, 2000, pp. 163–165.
  104. ^ Rosselli, 2000, pp. 164–172.
  105. ^ Klein, 1926, p. 606.
  106. ^ Phillips-Matz, 1993, p. 700–701.
  107. ^ Mendelsohn, 1978, p. 122.
  108. ^ Hepokoski, 1983, pp. 55-56.
  109. ^ Budden, 1993, p. 140.
  110. ^ Parker, loc. §8.
  111. ^ Budden, 1993, pp. 143–144.
  112. ^ Il sito dell'Hotel contiene alcune immagini e una breve storia della presenza del maestro presso quella dimora: Il sito
  113. ^ Budden, 1993, p. 146.
  114. ^ Rosselli, 2000, p. 186.
  115. ^ Porter, 1980, p. 659.
  116. ^ a b Phillips-Matz, 2004, p. 14.
  117. ^ Walker, 1962, p. 509.
  118. ^ Giuseppe Verdi, ritrovata una composizione sacra a Finale Ligure, su savona.mentelocale.it, mentelocale.it, 11 giugno 2013. URL consultato l'11 giugno 2013.
  119. ^ Gossett, 2012, pp. 272, 274.
  120. ^ Gossett, 2012, pp. 272, 275–6.
  121. ^ Phillips-Matz, 1993, pp. 188–191.
  122. ^ Gossett, 2012, pp. 279–280.
  123. ^ Charles Osborne, su www.naxos.com, Naxos Digital Services Ltd.. URL consultato il 20 marzo 2016.
  124. ^ Osborne, 1969, p. 198.
  125. ^ Budden, 1984c, p. 80.
  126. ^ Gossett, 2012, p. 272.
  127. ^ Phillips-Matz, 1993, p. 400–402.
  128. ^ Phillips-Matz, 1993, p. 417.
  129. ^ Gossett, 2012, p. 281.
  130. ^ Phillips-Matz, 1993, pp. 429–430.
  131. ^ Gossett, 2012, p. 282.
  132. ^ Poesia e canto, Zanichelli, Bologna, 1952, pp. 344 e sgg.
  133. ^ Budden, 1993, pp. 148–149.
  134. ^ Budden, 1993, p. 153.
  135. ^ Mendelsohn, 1978, p. 110.
  136. ^ Budden, 1993, pp. 2–3, 9–10.
  137. ^ Rosselli, 2000, p. 161.
  138. ^ Rosselli, 2000, pp. 162–163.
  139. ^ Antonio Baldassarre, Matthias von Orelli (a cura di), Giuseppe Verdi: lettere 1843-1900, Peter Lang, 2009, ISBN 978-3-0343-0072-8.
  140. ^ Porter, 1980, p. 639.
  141. ^ Porter, 1980, p. 637.
  142. ^ Budden, 1993.
  143. ^ Gossett, 2008, p. 161.
  144. ^ Taruskin, 2010, pp. 15–16.
  145. ^ Balthazar, 2004, pp. 49–59.
  146. ^ Parker, loc. §4 (ii).
  147. ^ a b Parker, loc. §4 (vii).
  148. ^ Taruskin, 2010, p. 570–75.
  149. ^ Budden, 1993, p. 21.
  150. ^ Il critico Carlo Calcaterra (Poesia e canto, Zanichelli, Bologna, 1952, pp. 344 e sgg.) sottolinea come la musica verdiana sia fatta, con grande patriottismo, di "passione ardente, di alta malinconia umana, di realtà straziante, di speranze inestinguibili..." . Calcaterra aggiunge che, "come sullo sfondo del Tristano e Isotta e del Parsifal di Richard Wagner splende la filosofia dolorosa di Arthur Schopenhauer", [...] "così nelle opere di Giuseppe Verdi palpita, arde, muove i cuori e le menti la filosofia umana, caritativa, morale di Giuseppe Mazzini, che poggia su Dio e popolo, pensiero e azione".
  151. ^ a b Parker, loc. §4 (iv).
  152. ^ Budden, 1993, pp. 190–192.
  153. ^ Rosselli, 2000, p. 95.
  154. ^ Budden, 1984a.
  155. ^ Budden, 1984b, p. 61.
  156. ^ Parker, loc. §4 (vi).
  157. ^ Taruskin, 2010, p. 587.
  158. ^ Chusid, 1997, p. 2.
  159. ^ Parker, loc. §6 (i).
  160. ^ Julian Budden, Le Opere di di Verdi, vol. 3, EDT/MUSICA, 1988, p. 192.
  161. ^ Miriam Artiaco, Aida per un ennesimo succeso in Arena di Verona Opera Festival 2015, su Oltrecultura, 20 agosto 2015.
  162. ^ Budden, 1993, p. 272.
  163. ^ Budden, 1993, pp. 210–211.
  164. ^ Taruskin, 2010, pp. 602–603.
  165. ^ Budden, 1993, pp. 281.
  166. ^ Budden, 1993, pp. 282–284.
  167. ^ Parker, 1998, 229.
  168. ^ Sito web del Conservatorio di Milano, Storia, su consmilano.it. URL consultato il 27 giugno 2015.
  169. ^ Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi, Torino, su conservatoriotorino.eu. URL consultato il 27 giugno 2015.
  170. ^ Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Como, su conservatoriocomo.it. URL consultato il 27 giugno 2015.
  171. ^ Sadie, 2005, p. 385.
  172. ^ (EN) Smithsonian Institution website, su siris-artinventories.si.edu. URL consultato il 13 giugno 2015.
  173. ^ Teatro Comunale di Bologna, Risorgimento, su tcbo.it. URL consultato il 27 giugno 2015..
  174. ^ Opera Discography Encyclopedia website, accessed 28 June 2015.
  175. ^ The Editors of Encyclopædia Britannica (a cura di), Jonathan Miller, British director, collana Encyclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.. URL consultato il 20 marzo 2016.
  176. ^ Vedi ad esempio: "Jonathan Miller's Mafia 'Rigoletto'", New York Times, 23 February 1989, accessed 28 June 2015.
  177. ^ Matt Slater, "Revamped opera fails to shock", BBC News website, 22 February 2002, accessed 28 June 2015.
  178. ^ James Bone, "Against Silvio Berlusconi's idea of culture", The Australian, 24 March 2011, accessed 28 June 2015.
  179. ^ See "Va, pensiero", YouTube, accessed 28 June 2015.
  180. ^ filmografia
  181. ^ a b Scheda senatore VERDI Giuseppe
  182. ^ a b c vedi qui
  183. ^ Giuseppe Verdi | Vita e Opere | Aida
  184. ^ vedi qui
  185. ^ vedi qui. L'Onorificenza gli venne consegnata nella sua villa di Sant'Agata per mano di Leone Escudier, l'editore francese delle sue opere, incaricato dall'allora presidente della Repubblica Francese, Luigi Napoleone Bonaparte.
  186. ^ (EN) Verdi, su Gazetteer of Planetary Nomenclature. URL consultato il 22 dicembre 2015.

Bibliografia

  • Adriano Bassi - Piero Lucca, Viva V.E.R.D.I. Cronache della Milano Risorgimentale, Prefazione di Gabriele Albertini, De Ferrari Editore, 2000,ISBN 88-7172-318-X
  • (EN) Philip Gossett, Giuseppe Verdi and the Italian Risorgimento (Jayne Lecture, 2010) (PDF), in Proceedings of the American Philosophical Society, vol. 156, n. 3, 2012, pp. 271–282. URL consultato l'11 giugno 2015.
  • (EN) Mary Jane Phillips-Matz, Verdi: A Biography, Oxford, Oxford University Press, 1993, ISBN 0-19-313204-4.
  • (EN) Andrew Porter, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 19, Londra, Macmillan Publishers, 1980, pp. 635–665, ISBN 0-333-23111-2.
  • (EN) Julian Budden, Verdi (Master Musicians series), revised, London, J. M. Dent, 1993, ISBN 978-0-460-86111-3.
  • (EN) Frank Walker, The Man Verdi (TXT), New York, Knopf, 1962, ISBN 0-226-87132-0. URL consultato l'11 giugno 2015.
  • (EN) Martin Chusid, Verdi’s Middle Period, 1849 to 1859, Chicago e Londra, University of Chicago Press, 1997, ISBN 0-226-10659-4.
  • (EN) Charles Osborne, The Complete Opera of Verdi, New York, Da Capo Press, Inc., 1969, ISBN 0-306-80072-1.
  • (EN) Franz Werfel e Paul Stefan, Verdi: The Man and His Letters, New York, Vienna House, 1973, ISBN 0-8443-0088-8.
  • (EN) Richard Taruskin, Music in the Nineteenth Century, Oxford, Oxford University Press, 2010, ISBN 978-0-19-538483-3.
  • (EN) George Martin, Verdi: His Music, Life and Times, New York, Dodd, Mead and Company, 1984, ISBN 0-396-08196-7.
  • (EN) Joseph Kerman, Verdi and the Undoing of Women, in Cambridge Opera Journal, vol. 18, n. 1, 2006, pp. 21–31. URL consultato il 9 giugno 2015.
  • (EN) David R. B. Kimbell, Verdi in the Age of Italian Romanticism, Cambridge, Cambridge University Press, 1981, ISBN 978-0-521-31678-1.
  • (EN) John Rosselli, The life of Verdi, Cambridge, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-66957-3.
  • (EN) Cormac Newark, "Ch'hai di nuovo, buffon?" or What's new with "Rigoletto", in The Cambridge Companion to Verdi, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, ISBN 978-0-521-63535-6.
  • (EN) James Hepokoski, Giuseppe Verdi "Falstaff", Cambridge, Cambridge University Press, 1983, ISBN 0-521-23534-0.
  • (EN) Julian Budden, Verdi (Master Musicians series), Londra, J. M. Dent, 1993, ISBN 978-0-460-86111-3.
  • (EN) Gabriele Baldini, The Story of Giuseppe Verdi: Oberto to Un Ballo in Maschera, Cambridge, Cambridge University Press, 1980, ISBN 0-521-29712-5.
  • (EN) George Martin, Verdi: His Music, Life and Times, New York, Dodd, Mead and Company, 1984, ISBN 0-396-08196-7.
  • (EN) Robin Stowell, The Cambridge Companion to the String Quartet, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, ISBN 978-0-521-00042-0.
  • (EN) Rupert Christiansen, Prima Donna: A History, Londra, Pimlico, 1995, ISBN 978-0-7126-7466-9.
  • (EN) John W. Klein, Verdi and Falstaff, in Musical Times, vol. 67, n. 1001, July 1926, pp. 605–607.
  • (EN) Mary Jane Phillips-Matz, The Cambridge Companion to Verdi, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, ISBN 978-0-521-63535-6.
  • (EN) Philip Gossett, Divas and Scholars: Performing Italian Opera, Chicago, University of Chicago Press, 2008, ISBN 978-0-226-30488-5.
  • (EN) Scott E. Balthazar, The Cambridge Companion to Verdi, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, ISBN 978-0-521-63535-6.
  • (EN) Julie Anne Sadie e Stanley Sadie, Calling on the Composer, Yale, Yale University Press, 2005, ISBN 978-0-300-18394-8.
  • Roger Parker, The Dramatic Structure of 'Il trovatore', in Music Analysis, vol. 1, n. 2, John Wiley & Sons, Inc., 1982, pp. 155–167, JSTOR 854126.
  • (EN) Roger Parker, Verdi, Giuseppe, collana The New Grove Dictionary of Opera, vol. 4, Londra, Macmillan Publishers, 1998, ISBN 0-333-73432-7.
  • (EN) Roger Parker, Verdi and Milan, su gresham.ac.uk, Gresham College, 2007.

Approfondimenti

  • Abramo Basevi, Studio sulle opere di Giuseppe Verdi, Firenze, Tipografia Tofani, 1859 (reprint Forni).
  • Carlo Gatti, Verdi, Milano, Alpes, 1931 (nuova edizione Milano, Mondadori, 1951).
  • Giovanni Cenzato, Itinerari Verdiani, Milano, Ceschina, 1955.
  • Franco Abbiati, Giuseppe Verdi, Milano, Ricordi, 1959 (4 voll.).
  • Frank Walker, L'uomo Verdi, Milano, Mursia, 1964 (nuova edizione ivi, 2013)
  • Luciano Zeppegno, Il manuale di Verdi, Lato side, Roma, 1980.
  • Julian Budden, The Operas of Verdi, Londra, Cassell, 1973-1981 (trad. it. Le opere di Verdi, 3 vol. Torino, EDT, 1985-1988).
  • Giampiero Tintori, Invito all'ascolto di Giuseppe Verdi , Milano, Mursia, 1983.
  • Massimo Mila, Verdi (a cura di Pietro Gelli), Milano, Rizzoli, 2000.
  • (DE) Christian Springer, Verdi und die Interpreten seiner Zeit, Holzhausen, Vienna 2000. ISBN 3-85493-029-1
  • (DE) Christian Springer, Verdi-Studien (Verdi in Wien / Hanslick versus Verdi / Verdi und Wagner / Zur Interpretation der Werke Verdis / Re Lear - Shakespeare bei Verdi), Vienna, Edition Praesens, 2005. ISBN 3-7069-0292-3
  • Carteggio Verdi-Somma, a cura di Simonetta Ricciardi, Parma, Istituto nazionale di studi verdiani, 2003
  • Claudia Polo, Immaginari verdiani. Opera, media e industria culturale nell'Italia del XX secolo, Milano, BMG/Ricordi, 2004.
  • Marcello Conati, Officina Verdi, nuove ricognizioni, Reggio nell'Emilia, Diabasis, 2010.
  • Teresa Camellini (a cura di), «Sarà un progresso» ...tornando a Verdi, Reggio nell'Emilia, Diabasis, 2010.
  • Riccardo Viagrande, Verdi e Boito. "All'arte dell'avvenire". Storia di un'amicizia e di una collaborazione artistica, Monza, Casa Musicale Eco, 2013.
  • Giuseppe Leone - Roberto Zambonini, SempreVerdi - Viaggio poetico-musicale fra "pascoli" romagnoli e giardini dannunziani , Ed. Il Melabò - Centro Studi Musica e Parola, Malgrate, Palazzo Agudio, 30 agosto 2013.
  • Luciana d'Ambrosio Marri, Donne all'opera con Verdi. e-book, 2013.
  • Luigi Inzaghi, Giuseppe Verdi e Milano, Meravigli edizioni MilanoExpo, Milano, 2013.
  • Carteggio Verdi-Morosini (1842-1901) a cura di Pietro Montorfani, apparato critico e note a cura di Giuseppe Martini e Pietro Montorfani, Parma, Istituto nazionale di studi verdiani, 2013
  • Simone Fappanni, L'arte al tempo di Giuseppe Verdi, Edizioni Fantigrafica, Cremona, 2013.
  • Giuseppe Martini, Verdi proprietario e politico (catalogo della mostra di Parma, Archivio di Stato, 8 novembre 2013-24 maggio 2014), Parma, Archivio di Stato, 2013
  • Marcello Conati, Piegare la nota. Contrappunto e dramma in Verdi, Firenze, Leo S. Olschki, 2014, ISBN 978-88-222-6309-4.
  • (EN-IT) L'organo ch'io suonai fanciullo, L'organo di Giuseppe Verdi a Roncole (articoli di Paolo Giorgi, Federico Lorenzani, Daniele Giani, Giosuè Berbenni), Collana d'arte organaria XXXIV, Associazione Serassi, Guastalla, 2015
  • Gabriele Moroni, La censura sulle opere di Verdi, CreateSpace, 2015, ISBN 978-1-5171-5688-6

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autoritàVIAF (EN22329110 · ISNI (EN0000 0001 2095 7510 · SBN CFIV025722 · BAV 495/74315 · CERL cnp00396781 · Europeana agent/base/146827 · LCCN (ENn79038460 · GND (DE118626523 · BNE (ESXX912253 (data) · BNF (FRcb139008052 (data) · J9U (ENHE987007269295205171 · NSK (HR000101673 · NDL (ENJA00459661 · CONOR.SI (SL8317539